Conferencia
" Picasso: sus etapas pictóricas" (3
conferencias)
PRESENTACIÓN
Buenas tardes:
Vamos a acercarnos a la
figura de Picasso a través de sus obras. Nos encontramos ante un pintor,
pintor, no un funcionario que en ratos libres pinta, o que tiene otra profesión
o jubilación para subsistir. No, Picasso, desde sus primero años de bohemia y
de penuria económica vivía de la pintura, tenía muy claro lo que quería, jamás
trabajó en otra profesión. Por lo tanto nos hallamos ante un auténtico
pintor y artista del que podemos aprender mucho. Es un mito, una leyenda,
para otros un "demonio de sangre pura" o demonio de manicomio, pero nadie
duda de que la palabra Picasso es sinónimo de "Arte Moderno", que se
considera modelo y ha influido en jóvenes artistas. Es célebre y además
popular, tenía una gran vitalidad, siempre rodeado de bellas y jóvenes mujeres
que creían era un ser sobrenatural, a pesar de ser pequeño y robusto, pero
irradiaba energía y seguridad, confianza en los demás. Se mostraba en público
con en torso descubierto, bronceado, con pantalón corto o con playeras,
demostrando el carácter excepcional de su existencia. Murió con 92 años y
multimillonario. Conocía muy bien la fórmula del éxito E=S+T (éxito es igual a
seguridad en sí mismo más tenacidad).
Quiero documentar
esta charla más que conferencia con ilustración de diapositivas, sus inicios
infantiles y juveniles, sus etapas, periodos o época pictóricas, y su lenta
evolución hacia lo que fue sus creaciones últimas. Por ello, es bueno conocer
el trabajo de un genio, para que seamos humildes, y no nos lanzaremos
negligentemente al arte contemporáneo sin una trayectoria de trabajo, para si
cabe llegar al abstracto o lo que nos dé la gana, pensando ingenuamente o
diciendo "que sean los críticos los que se rompas la cabeza", eso es
tirar por tirar. Hay que ser más serios. Dijo Picasso:
"Un pintor es un hombre que pinta lo que vende. Un artista, en cambio, es
un hombre que vende lo que pinta".
Pablo Ruiz
Picasso
es uno de los más prolíferos creadores de toda la historia, con más de 10.000
pinturas y un total de un 50.000 creaciones en su haber, aunque no se puede
conocer con exactitud la totalidad de su obra. Considerado el artista más importante del siglo
XX además tanteó todos los movimientos de
vanguardias así como sus
técnicas. Todos los museos más importantes del mundo se disputan sus
obras. Tienen 4 museos individuales: París, Barcelona, Antibe y Málaga.
Si fuéramos poseedor de uno de sus cuadros le solucionaríamos la vida
“económica” a toda nuestra familia y a e incluso sus descendientes. Es
continuador de la revolución estética del impresionismo. Una vez llegó a
decir “La gente no quiere mis cuadros, quiere mi firma”. Es conocida la opinión de que c uando se tiene
firma haces dos rayajos y te lo compran, yo no sé cómo se hace esto”.
Pero quizá la grandeza de
este indiscutible genio estribe, sobre todo, en haber sido
único y genial en todas sus facetas en las que se ejercitó, inventor de formas,
supo aportar nuevos caminos en las artes, en
haber logrado convertir la representación de la realidad en otra forma de verla, en la escultura, el dibujo, la cerámica, la obra mural, gráfica, ilustraciones de libros, el diseño teatral, la
poesía, el teatro o el cine donde fue actor de su propio personaje. En la
variedad de estilos y temas se encuentra su gran valía.
Generalmente no abandona un
estilo, a veces vuelve sobre él, como con el realismo ol clasicismo,
cubismo (diferentes clases), expresionismo y con el surrealismo, o
combina varios estilos como el cuadro de “El Guernica” del que ya hablé en mi
conferencia. Picasso es un artista sumamente polifacético,
trabajador insaciable, innovador, experimentador, técnicas ,estilos,
materiales, trabajando desde muy temprana edad de manera totalmente libre,
dirigido en principio por sus profesores (Muñoz Degraín y Moreno Carbonero)
y su padre que le apoyaba y luego por su gran inspiración y curiosidad siendo
libre de cualquier atadura externa.
No creamos que Picasso no sabía dibujar y por eso pintaba esos cuadros. Esto es un error, El dibujo será su
soporte principal en su formación académica y en el esqueleto de us obras. En
la conferencia magistral de Antogonza que dio precisamente en este sala el 29
de octubre, ya nos mostró, entre los dibujos que trajo, unos retratos de
Picasso. Dijo que “un cuadro bien pintado está bien dibujado”. En realidad esto
lo corrobora Llorens, cuando dice que el dibujo es el esqueleto del cuadro”.
Premisas que tienen su origen en Cézanne “No hay un buen cuadro si no hay un
buen dibujo”. Picasso viajó varias veces a París, meca del arte, Ciudad de la
Luz, (otra ciudad importante en esa época era Munich), allí conoció la obra de
los impresionistas Degas, Gauguin, Van Gogh, Cézanne y sobre todo
Toulouse-Latrec, y la de Alexandre Steinlen.
Lo que no enseña Picasso es que existen otras
realidades, o como escribe Ana R. Mantovani:
El arte de Picasso no es un
arte que imita la realidad; es un arte que la evoca a susurros. Y te lleva más
allá; te reta a enfrentar la posibilidad de que la realidad -tal como la
imaginas- no sea la única posible. Picasso asegura que él utiliza las cosas
como sus pasiones lo mandan, regalándonos su perspectiva y ofreciéndole alas a
la nuestra. ¿O es que al ver un objeto nunca te has imaginado, al mismo tiempo,
como sería la parte de atrás?" (Una "affaire con Picasso).
Es un pintor
personalísimo y original, infatigable trabajador, solía pintar de noche. “Que
la inspiración me coja trabajando”, solía decir. Yo os recomiendo que cuando
vayáis a Málaga o Barcelona no dejéis de visitar el Museo Picasso, os sorprenderá.
No quiero que se me olvide decir que en 1971, expone 8 cuadros en el Louvre,
(es la primera vez que expuso un pintor vivo). Lo más didáctico y ameno será
proyectar cuadros e ir comentándolos.
"La musa permanece
quieta; puede tener la túnica de pequeños pliegues o los ojos de vaca que miran
en Pompeya a la narizota de cuatro caras con que su gran amigo Picasso la ha
pintado. (Federico García Lorca, en "Teoría del Duende", 1930)
Primero es
necesario situar a Picasso en Málaga:
Nació once y cuarto
de la noche del 25 de octubre de 1881 en la plaza de Riego 36 hoy de la Merced
15 (estaba la iglesia de la Merced, antes convento desde la
desamortización de 1873, incendiada en mayo de 1931 , y solar en 1940) de
Málaga Allí frente esta el obelisco o cenotafio dedicado al general
Torrijos, 50 malagueños fusilado el 11 de diciembre de 1831 en la playas de san
Andrés, por luchar contra el absolutismo de Fernando VII que había despreciado
la Constitución de Cádiz, la pena de muerte la escribio el propio rey de puño y
letra "Que los fusilen a todos, Yo el rey". Robert Boyd
como era inglés que ayudó con su fortuna este levantamiento liberal, yestá en
el cementerio inglés de Málaga, ya que los protestantes no podían ser enterrados
en camposanto sino que lo eran tirados al mar o bien en las playas, en un hoyo
de pie. Sobre este fusilamiento pintó un cuadro el alcoyano Antonio Gisbert
Pérez (pintor de temas históricos), encargo de 1888 de Sagasta que está
en el Museo del Prado. Esproncede escribió un soneto
a la muerte de Torrijos.
Fue bautizado en la iglesia de Santiago, antigua mezquita,
conserva el alminar y las puertas gótico-mudéjar. Está registrado en el Folio
40, asiento número 208 de 1881, con un montón e nombres, Pablo el primero, se
le pusieron en recuerdo de un tío canónico fallecido hacía poco. Su padrino era
José Nepomuceno Blasco.
El padre don José
Ruiz Blasco (1838-1913), familia cuyo origen era de Cogolludo (Guadalajara), no
vasco como se dice. Pintor eclipsado por culpa de su hijo que se apropió, tras
su muerte, de los mejores cuadros de este pintor como El viejo
pescador, y cientos de dibujos que dejó sin firmar (Picasso se apropia de
este cuadro). Era profesor de Dibujo Lineal de la Escuela de Bellas
Artes de San Telmo y conservador del Museo Municipal de Málaga. Era amigo
de Bernardo Ferrandiz, Martínez de la Vega, Muñoz Degraín. Su madre María
Francisca Picasso López (1855-1938), ama de casa, de origen genovés, nacida en
el Perchel de Málaga, era seis hermanas, el padre de ella Francisco de Paula
marchó a Cuba como funcionario de aduana y despareció allí. Se llevaban 17 años
de diferencia. Vivían con dos tías y la suegra. Don José era aficionado a
los toros, con tres años le llevó a los toros, porque entonces se permitía la
entrada a los menores. Seguramente vio cómo los toros destripaban a los
caballos, de aquí la idea de sis caballos con la tripas fuerza como en "El
Guernica". En los años 50 fue amigo de toreros como Luis Miguel Domingo,
Picasso es el padrino de Miguel Bosé. De aquí nacerá su gran afición a los toros.
Además recuerda que un día José Moreno Carbonero, estaba en la me dio de la
plaza de toros pasando a un lienzo, del natural: Caballos y modelos de moros)
lo que sería el célebre cuadro Entrada de Roger
de Flor en Constantinopla (1888) (3.50 X 5.50). La obra está en el
Salón de los pasos perdidos del Palacio del Senado de Madrid. Ver mi trabajo "Buscando
a Picasso en Málaga".
Traslado a La Coruña
De gran precocidad
artística, su facilidad para el dibujo comenzó a manifestarse muy pronto, La familia, incluido las tía y la abuela
se trasladan en barco a La Coruña en 1891, (a causa de que su padre pierde el empleo de
conservador). Pablo inicia sus estudios en el Instituto Eusebio da Guarda, y desde 1892 a la escuela de Bellas Artes,
donde su padre ejercía como profesor. Vivirán en C/, Payo Gómez. Crea una
especie de periodito para enviar a sus familiares de Málaga. Se ha hablado
mucho de un niño prodigio, pero en realidad no lo fue, se ha demostrado,
recientemente que muchas obras de juventud no son suyas, sino atribuida a él
por la familia y herederos según Rómulo-Antonio
Tenés. Expone algunos lienzo sin éxito en un comercio de la calle Real.
Pintó el rerato de "Ramón Pérez Costales", protector de la familia,
era amigo de su tío Salvador Ruiz Blaco, médico. Muere la hermana Conchita de
difteria en 6 enero de 1895, menudo día de Reyes.
Nuevo traslado a Barcelona:
En la Coruña no le ha ido bien, han perdido a la hija
Conchita, un duro golpe. El verano de ese año lo pasan en Málaga en casa
de su tío Salvador, este le deja un estudio en Sanidad Marítima. También hacen
una visita a la finca-lagar Llanes, en arroyo Jaboneros, propiedad de su
padrino José Nepomuceno Blasco, La familia traslada de nuevo su domicilio
en el otoño 1895 a Barcelona, en permuta con Román Navarro, a familia se
instala en una pensión del paseo Isabel II, 4. Poco tiempo después la familia
se traslada a un piso de la calle de Cristina, 3, esquina con Llauder. Entra a
la Escuela de Bellas Artes de Llotja, cambio de domicilio familiar: se instalan
en la calle de la Mercè, número 3. La ciudad Condal
es una ciudad abierta a las in fluencia europeas y allí Picasso, que
había cumplido quince años, realiza los exámenes de ingreso en la Escuela de
Bellas Artes de la Lonja alcanzando brillantes
resultados. Estudiará en este centro durante dos años, durante los cuales conoce a Joaquín Bas, Francisco Bernareggi
o Manuel Pallares, allí permanece unos nueve meses.
Estudios de Bellas Artes en Madrid:
Por deseo expreso de la familia y ayudado
económicamente por los hermanos del padre el joven Picasso viaja a Madrid en el
otoño de 1897, ya que allí estaban
como profesores Muñoz Degraín y Moreno Carbonero e inicia estudios en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, a la vez que participa de la vida de la
ciudad, acudiendo a los cafés, paseando por las calles y frecuentando
sobre todo el Museo del Prado, donde
descubre la pintura española del Siglo de Oro: Velázquez, El Greco, Murillo o Goya. La obra de algunos de estos
artistas le serviría de inspiración
más de una vez en el futuro, tanto como motivo central de sus lienzos (el gran conjunto de obras dedicadas a Las
Meninas en 1957), como para el desarrollo de sus más emblemáticas series de
grabados, de las que es buen ejemplo la Suite 347, datada en
1968, y en la que una Celestina de ascendencia
goyesca aparece en repetidas ocasiones como personaje fundamental del relato.
Nos hallamos en los años del desastres
español de 1898. La Guerra
Hispano-Estadounidense se desató entre España y los Estados Unidos de América en 1898, por los deseos
expansionistas americanos, durante la infancia del rey Alfonso
XIII, cuando ejercía la regencia la reina María Cristina, viuda del rey Alfonso XII, siendo presidente del gobierno
español Práxedes Mateo Sagasta y presidente de
Estados Unidos, William McKinley. Lo que sí es cierto es que
por el 130 del Boulevard de Clichy, la casa de Mañach, donde se alojó Picasso
en 1900, se reunía una colonia catalana en donde había numerosos simpatizantes
del anarquismo; en diciembre de l898, esta "colonia" había firmado un
manifiesto (publicado en La Publicidad de Barcelona) pidiendo la
liberación de los anarquistas encarcelados por su oposición a la guerra de
l898: Picasso y su amigo el pintor Casagemas estaban entre los firmantes.
En su etapa madrileña, Picasso
pinta tres pequeñas tablas, la titulada Salón del Prado y otras dos dedicadas al estanque del Retiro (todas
ellas pertenecientes al Museo Picasso de Barcelona),
apuntes realizados durante sus visitas al Museo del Prado,
para realizar copias de sus maestros preferidos. Salón del Prado capta el
momento en que la lluvia ha comenzado a caer sobre Madrid, y los viandantes, unos resguardados bajo sus paraguas, otros al descubierto, apresuran el paso para protegerse
de los rigores del otoño. La
pincelada es rápida y vivaz, casi arrebatada, y los tonos algo menos sombríos
que los que el artista solía emplear por esta época, anticipando en cierto
modo la gama plomiza del periodo azul. La soltura del trazo y la maestría con que ha sabido captar el ambiente en un
formato tan reducido, apuntan ya lo
que su autor sería capaz de conseguir en el futuro. Abandona los estudios
académicos, esto sienta muy al a la familia, su tío Salvador el retira la beca
de 5 pesetas diarias, toma al vida bohemia. Abandona los estudios académicos al
considerar que no es el camino que quiere seguir, ya que lo suyo son las
vanguardias y el modernismo del momento, esto provoca el enfado familiar y la
retira de la beca de su tío Salvador.
Regreso a Barcelona y Horta del Ebro:
Se contagia de una
escarlatina y ha de regresa a Barcelona, unas semanas después se refugia en
Horta de San Juan, ahora del Ebro en Tarragona en una casa que tiene allí su
amigo Pallarés. Pasará nueve meses. Permanece allí nueve meses. Regresa
a Barcelona y empieza la vida bohemia, luego pasa a un círculo de mayor base
intelectual en el café Els Quatre Gats, (1897-1903) "Los cuatro
gatos", que se hallaba ubicado en la calle Montsió (o Montesión) en
los bajos de la casa Martí. Picasso era un joven conocido. Expone 150
dibujos. Toma contacto con las vanguardia y el modernismo. "Los cuatro
gatos", el nombre tenía su origen en Le chat noir, el gato negro,
fue un baile de cabaret del siglo XIX en el distrito bohemio de
Montmartre en París.
Aristide
Bruant, fue un cantante de cabaret, comediante y dueño de clubes nocturnos
francés. Es reconocido como el hombre de la bufanda roja y la capa negra en el
famoso póster de Henri de. Leen la revista Gil Blas Ilustre. Entiende
que las relaciones personales son importante para un artista incipiente.
El dueño de se llamaba Pérez Romero, eran los fundadores del local: Ramón
Casas, Santiago Rusiñol, Pere Romeu y Miguel Utrillo. Allí se hacían teatros de
marionetas. Entre sus amigos de esta época están Pablo Gargallo, Jaime
Sabartés, fiel amigo y luego secretario desde 1935-1968. Son admiradores de la
obra de Ibsen Nietzschen, Wagner o Maeterlinck (belga exponente del teatro
simbolista).
Primer viaje a París
En 1899 conoce al poeta y pintor Carlos Casagemas, comparten estudio en la c/.
Riera de San Juan 17 de Barcelona. Hacen un viaje a París en el otoño
1900, es su primera vez a París. En mayo,
Picasso había participado en la sección española de la Exposición Universal de
París con el cuadro: "Los últimos momentos" que se había
inaugurado el 14 de abril. En octubre, en compañía de
Casagemas realiza su primer viaje a París. Residirán en el estudio de Nonell en
Rue Gabrielle. Conoce al marchante catalán Pere Mañach, con quien establecerá
su primer contrato. Pinta su primera obra parisina: "Le moulin de la
Galette". París tenía a los jóvenes desquiciados. Como no
podía ser menos queda fascinado por esta ciudad del meta de los artistas.
Toma contacto con la obra de los impresionistas: Degas, Gauguin, Van Gogh,
Cézanne o Toulouse-Lautrec. Se inspira en el arte y en los temas de los
artistas franceses.
Suicidio de Casagemas
A finales del año 1900 viajará desde París a Barcelona y a Málaga con su amigo
Casagemas, a quien lo había dejado la modelo Germani por impotente. Están en
Málaga para la nochevieja la pasan allí, invitado por su prima hermanan
Carmina, la familia malagueña no queda muy contentos con la actitud de ambos,
iban vendido con pana negra y no salían de los prostíbulos y borracheras.
Pide 1.200 pesetas a su tío Salvador Ruiz (médico) para librase del servicio
militar, dinero que no le presta por su forma de vestir y la vida que llevaba. Está
una semana y Picasso se va a Madrid y Carlos a París
Cansado
de la depresión de Casagemas lo envía a Barcelona en barco, luego marcha otra
vez a París y se suicidará el 17 febrero 1901, tenía 21 años una cena en el
restaurante L'Hippodrome delante de un grupo de amigos y de su amante, la
modelo Germaine, cayó en barzos de Manolo Hugués y de Manuel Pallarés.
Picasso estaba en Madrid, empieza la etapa azul con “Evocación. Entierro
de Casagema” inspiración del entierro del Conde Orgaz, de El Greco. un cadáver
exquisito rodeado de prostitutas con botas altas. Demuestra así su dolor y su
pena. (Figuras alargadas y estilizada). Allí todo es miseria , no tienen cama
ni tan siquiera una silla, lleno de grietas por donde penetra el gélido
invierno parisino, allí viven artistas bohemios. En realidad lo que
está haciendo Picasso en su época azul es expresionismo alemán y obras de Munch
(El grito), inspiración de El Greco (de hecho, cuando vino a España de
vacaciones con Olga y Pablo en 1934 estuvo en Toledo, entre otras ciudades
española) o del dibujante Steinlen.
Regreso a Madrid, París
En enero de 1901, Picasso se traslada a Madrid y funda
con el escritor catalán Francisco de Asis Soler, que ejerce como redactor la
revista "Arte Joven", que lleva el modernismo a Madrid. Pablo como
directot artístico, se editan cinco números, aquí publicó Azorín. No tiene el
éxito esperado se editan tan solo 5 números. En abril presenta
"Mujer en azul" a la Exposión Nacional de bellas Artes, Hoy está en
el Museo Reian Sofía. Permanece en Madrid hasta mayo de 1901. El día 24 de
junio se inaugura en París la exposición conjunta de Picasso e Iturrina en la
Galería Vollard de París. Es su primera exposición en la capital francesa.
Vende tres cuadros de toros. Conoce al poeta Max Jacob. Expone, junto con Ramón
Casas, en la sala Parès de Barcelona. En octubre participa en una exposición
colectiva en la Sala Witcomb de Buenos Aires, organizada por el marchante José
Artal. Entre 1900 y 1904 lleva una vida bohemia entre Madrid, Barcelona
y París en Monmartre y Montparnasse o Barrio Latino, se recrea en la vida
nocturna de los locales de alterne Berthe Weill le compra tres cuadros de
tema taurino, conoce al marchante Pedro Mañach, que el contrata por 150 francos
al mes a cambio de toda su obra y le pone en contacto con el galerista
Ambroise Vollard en 1901. Segundo viaje a parís con Jaume Andreu. Hace amistad
con los hermanos Bloch: Suzannen y Henry, ellal cantante y él violinista.
Picasso le regaló un retrato dedicado.
Entabla
amistad con los prestigiosos coleccionistas estadounidense a primeros de
1905 Leo y Gertrude Stein, en cuya casa conoce a Matisse, quien junto a Georges
Braque y Juan Gris suelen frecuentar el taller de Picasso. (Si Picasso no se
instala en París no hubiera triunfado, porque nadie es profeta en su tierra). A
finales de febrero expone en la Galería Serrurier un trabajo formado por un
álbum de dibujos, veintiocho cuadros y seis aguafuertes de la colección
titulada "Los volatineros". Conoce a Fernanda Olivier, y camia el
azul por el rosa y el circo, es la "Epoca Rosa", llamada de ese modo
debido a que los ternas, escenas circenses (payasos, saltimbanquis y
arlequines), son tratados preferentemente a base de tonalidades grises y rosas.
Este periodo representa una importante evolución hacia un cromatismo más
brillante y luminoso; desaparece la desolación y la angustia, el estilo se
vuelve más sobrio. Las obras "Madre e hijo" (1905) y "La
cabeza" (1906) reflejan ya su personalidad madura.
El retrato a Gertrude Stein
Pintó un retrato a
la millonaria norteamericana y escritora afincada en París, Gertrude Stein, de
origen judío es de 1906. Picasso no se la pudo ligar porque ésta era lesbiana
amante de Alice B. Tocklas , judía y norteamericana –famosa por ser
autora de un libro de recetas de pastelitos entre cuyos ingrediente añadía cannabis. Mientras Gertrude Stein posaba, Fernande Oliver
le leía las fábulas de La Fontaine. Posó durante ochenta o noventa sesiones,
que son muchas. Parece que el óleo desató una "larga lucha" en el
genio de Picasso. Y que marcó el límite, una sima, entre el Arlequín y las
señoritas de Aviñón. Al final lo que pintó fue una cara como su fuera una
escultura, a modo de casco griego, donde no se le ven los ojos.
Picasso se enojó al ver que la escritora
se había cortado el pelo, y ya nos e parecía al retrato. Le dijo por ahora no
te patre4s mucho pero con le tiempo ya te parecerás
Definitivamente
en París
En su cuarto viaje en compañía de Sebastián Junyer-Vidal. En abril de 1904 se
establece definitivamente en París en.se instalan definitivamente en París en
Montmartre, en la rue de Ravignan 13. Comparte habitación con el poeta
Max Jacob, había una sola cama y han de compartía, Picasso dormía de día. Otra
de las ciudades de vanguardia en el arte era Munich, pero parís le quedaba más
cerca y además allí había una importante colonia de catalanes. Un día de
otoño de este mismo años conoce con Fernande Olivier (Amalia Lang, modelo
que había dejado al marido) iniciando una feliz relación sentimental que hace
que cambie su paleta hacia tonos rosas, a esta etapa se la denomina "
Periodo o época Rosa".
En
1906 Ambroise Vollard compra la totalidad de
las obras de Picasso de esa época por 2.000 francos. Así el pintor puede
realizar su sueño de regresar a España por unos meses, en el viaje le acompaña
Fernanda Oliver. Estuvo
en Gósol, municipio leridano de la comarca del Bergueda Pirineo Catalán.
Llegaron en tren hasta Guardiola y a partir de aquí continuaron su viaje
con mulos hasta el pueblo por el camino real que se utilizaba en aquella época
y que comunicaba estas poblaciones.
La mayoría de la obra juvenil donada al museo de Barcelona en 1970,
no eran de Picasso. Y la familia lo sabía. Lo han demostrado prueba
caligráficas de 2002. Pero todo se ha callado por biógrafos y
fundaciones. Contiene gran parte de las obras de José Ruiz Blasco,
y de Isidoro Brocos Gómez. La donación encubre 786 obras anónimas "sin
firma ni fecha de absoluta falsedad.
Actualmente se exhiben estas obras de manera fraudulenta en los Museos Picasso
de París, Barcelona, Caldes d'Estrac, Málaga y Abbey de Montserrat . Por tanto,
los visitantes de los museos son estafados.
ETAPAS O PERIODOS PICTÓRICAS DE
PICASSO
He tomado algunos de los
cuadros más representativos de cada periodo y los vamos a ver a y comentar, es
decir, vamos a conoce a Picasso a través de sus obras, apoyado en las
diapositivas que es lo más visual. He preferido mostrar los cuadros
cronológicamente, y así veremos los saltos en el tiempo de este pintor, veremos
que por lo general no abandona un estilo, sino que vuelva hacia atrás, para dar
pasos más grandes en la investigación. Además hay que tener en cuenta que
Picasso nos va llevando, con sus caprichosos estilos y cambios, por sus estados
de ánimo de su muy ajetreada vida, no siempre toma un estilo y es fiel a él,
sino que ya jugando con ellos vuelve, los dejas. Picasso fue objeto en su época
de abundantes polémicas y criticas adversas por críticos, amigos, pintores y
políticos. Lo cual, indudablemente le auparon en su fama. Dice Jaume Sabartés
su secretario, que sus etapas bien podrían llevar el nombre de una mujer,
aunque es un poco exagerar.
Mujeres
en Picasso
Para él cada una tenía color, forma y espíritu”.Lo tuvieron paa él Fernande Olivier, Eva Gouel, Irene Lagut, Emilienne Pâquette, Silvette Davil,
Elvire Palladinin –You-You–, Olga, Marie-Thérèse, Dora, Françoise, Genevieve y
Jacqueline, sus mujeres. Gertrude Stein e Ivonne Zervos, sus mecenas y amigas;
Maya y Paloma, sus hijas; Conchita, María, CarmenTeresa,
sus primas; Concepción y Lola, sus hermanas y María Picasso, su madre,
de quien tomó el apellido con que lo iba a recordar la posteridad.
Aparecen muchas
mujeres en su vida: La modelo Germani, la novia de Carlos Casagema que era
impotente. Madeleine a primero de 1904, a Suzanne Bloch cantante. Fernande
Oliver a la que conoce en el otoño de 1904, separada, era vecina hasta 1912, se
llevaban muy mal; A escritora norteamericana Gertrude Stein, mecenas, se la
intentó ligar en 1906 pero esta era lesbiana; Eva Gouel (Marcelle Humber), compañera del
pintor Marcussis, era "ma joile" la conoce en otoño de 1911,
muere en 1915 de cáncer; En este periodo conoce a Gabi Lespinasse y a
Irene Laquet; Olga Klokova la conoce en 1917 se casan en París por el rito
ortodoxo en julio de 1918, tiene a Paulo, se divorcian en 1935; María
Thérese Walther la conoce en la calle en 1927, ella tenía 17 años, tienen
a Maya en 1935; Dora Maar (Teodora Markovitch) la conocerá en 1935;
Françoise Gilot, pintora, la conoce en 1943 tiene dos hijos. Françoise era llamada por Picasso Julot en lugar de
Gilot (tener un Jules, en francés, es tener un amante) y de sus múltiples
relaciones amorosas: con el escritor Claude Roy, con el filósofo Costas Axelos
y con el pintor Luc Simon, con quien Françoise llegará a casarse y a tener una
hija. Yúltima Jacqueline Roque, vendedora de cerámica en 1954, se casó con ella
al año siguiente, tenía con 78 años.
Geneviéve Laporte (1953- ), a
Sylvette David (1954- ), no fue más que una intima admiradora
a la que conoció en 1944. Cambiaba de mujer y cambiaba de casa y de estilo.
Tuvo
cuatro hijos: Pablo de Olga (su único hijo legítimo), Maya de Thésese, Claudio
y Paloma de Françoise. Una hijastra Catherine, hija de Jacqueline
que vendió cuadros al Museo Picasso de Málaga por tres millones de euros.
La nieta Marina Ruiz Picasso es hija de Emili Totte (la primera mujer de
Pablo). Y su nuera, conocida por Christine Picasso (segunda mujer de Pablo) y
su nieto Bernard “Pablito”. Biznietos:
Diana y Olivier Widmaier (hijos de Maya Widmair-Ruiz Picasso).
Era conocido como le “demonio”, avasallador,
anulaba a toda persona que estuviera a su lado, Picasso es inmortal, pero no
Pablo –dijo una vez-. No le gustaba discutir.
PICASSO
Y LAS MUJERES
Dña. Paula Izquierdo
Escritora
Bilbao, 19 de enero de 2004
En los primeros
retratos que hizo de Jaqueline Roque, que es la última mujer con la que se casó
una vez muerta la anterior mujer, con la que vivió durante 20 años y que ha
sido una mujer muy controvertida, muy criticada por muchos porque consideraban
que fue la mujer que le aisló del resto del mundo, de hecho, ella decidía si
podía ver a sus amigos o no y a muchos de ellos les cerraba la puerta y, por
supuesto, a sus hijos y a sus anteriores amantes. Su rostro es una combinación
de la modelo Sylbette, con quien mantuvo un affaire pero que pronto se
difuminó, y de su última amante Genèvieve Laporte. Jaqueline fue la mujer con
la que más tiempo convivió, cerca de veinte años. ¿Fue a la que más quiso? ¿O
fue, como aseguró Geneviève Laporte, ella la elegida, la más amada por el
pintor, su verdadero amor, a pesar de su episódica relación? Françoise Gilot se
quejaba en su libro de memorias publicado en 1965, Vida con Picasso, de que
todos los días estaba obligada a levantarse temprano para enchufar las estufas
del estudio del pintor. ¿Es éste el mismo hombre que conoció Fernande Olivier,
cuarenta años atrás en el estudio de Bateau-Lavoir, cuando Fernande pasaba
largas horas del día remoloneando tumbada en la cama, mientras Picasso barría
la casa e iba a hacer la compra? Picasso no la dejaba salir de casa, la tenía
encerrada y, de hecho, cuando Picasso salía y la dejaba a ella en casa, le
escondía los zapatos para que no pudiera salir.
Hay algo de antropófago en los retratos que hace de forma casi compulsiva. Como si necesitara exorcizar sus sentimientos. Aprehender a la mujer amada a través de su pintura, poseerla hasta el agotamiento: ¿Hace el amor con ellas a través de su arte, hasta el hastío? ¿Da vida a sus amantes, para luego destruirlas cuando desaparecen de su pensamiento, de su deseo, de su pulsión sexual y, por tanto, de su pintura? ¿Qué sentían ellas?
Todas estas preguntas en torno al comportamiento de Picasso y a sus sentimientos tienen quizá una única y válida respuesta, respuesta que él mismo dio cuando le preguntaron por la génesis de Las señoritas de Avignon: "¿Cómo quiere que un espectador viva un cuadro como lo he vivido yo? ¿Cómo puede alguien penetrar en mis sueños, en mis instintos, en mis deseos, en mis pensamientos, que han tardado tanto tiempo en elaborarse y en salir a la luz, sobre todo para captar lo que he metido en ellos, tal vez, en contra de mi voluntad?". Picasso era un hombre contradictorio, en conflicto permanente consigo mismo, apasionado, trabajador, en ocasiones sumamente destructivo, a veces tierno; pero sobre todo era un artista, quizá el mayor genio del siglo XX. Poco sabemos de su vida privada, si no es por los testimonios de quienes lo conocieron o por los libros que sobre su vida con Picasso escribieron algunas de sus mujeres. No podemos entrar en su pensamiento, conocer sus deseos, pero tal vez nos acerquemos a rozar el ser humano que vive dentro del artista, ya que su vida, marcadamente sexual, es inseparable de su creación, como demuestran los miles de cuadros que realizó de las once mujeres más importantes de su existencia. Picasso hace el amor, crea a sus mujeres a través del arte, no cabe duda, pero también, llegado el momento, esa misma pintura, el pincel tomado como órgano sexual, es sustituido por una daga con la que las destruye.
Hay algo de antropófago en los retratos que hace de forma casi compulsiva. Como si necesitara exorcizar sus sentimientos. Aprehender a la mujer amada a través de su pintura, poseerla hasta el agotamiento: ¿Hace el amor con ellas a través de su arte, hasta el hastío? ¿Da vida a sus amantes, para luego destruirlas cuando desaparecen de su pensamiento, de su deseo, de su pulsión sexual y, por tanto, de su pintura? ¿Qué sentían ellas?
Todas estas preguntas en torno al comportamiento de Picasso y a sus sentimientos tienen quizá una única y válida respuesta, respuesta que él mismo dio cuando le preguntaron por la génesis de Las señoritas de Avignon: "¿Cómo quiere que un espectador viva un cuadro como lo he vivido yo? ¿Cómo puede alguien penetrar en mis sueños, en mis instintos, en mis deseos, en mis pensamientos, que han tardado tanto tiempo en elaborarse y en salir a la luz, sobre todo para captar lo que he metido en ellos, tal vez, en contra de mi voluntad?". Picasso era un hombre contradictorio, en conflicto permanente consigo mismo, apasionado, trabajador, en ocasiones sumamente destructivo, a veces tierno; pero sobre todo era un artista, quizá el mayor genio del siglo XX. Poco sabemos de su vida privada, si no es por los testimonios de quienes lo conocieron o por los libros que sobre su vida con Picasso escribieron algunas de sus mujeres. No podemos entrar en su pensamiento, conocer sus deseos, pero tal vez nos acerquemos a rozar el ser humano que vive dentro del artista, ya que su vida, marcadamente sexual, es inseparable de su creación, como demuestran los miles de cuadros que realizó de las once mujeres más importantes de su existencia. Picasso hace el amor, crea a sus mujeres a través del arte, no cabe duda, pero también, llegado el momento, esa misma pintura, el pincel tomado como órgano sexual, es sustituido por una daga con la que las destruye.
Creo que es muy
importante conocer cuáles fueron los daños colaterales y los daños directos que
supuso para la gente de su alrededor la muerte de Picasso. Como he comentado,
Jaqueline Roque no quería que nadie entrara en su casa, que nadie molestara al
maestro, y lo fue aislando, apartando del mundo a lo largo de los últimos años
de vida del pintor. Tanto es así, que no dejó ir al entierro a uno de sus
nietos, Pablito. Este niño, traumatizado, el mismo día en que no le dejaron
entrar en el recinto donde se estaba celebrando el entierro, ingirió lejía y
murió después de una agonía brutal a los dos días.
Más tarde, la mujer con la que compartió, además de una hija, muchos momentos de su vida fue una chica, Marie Thèrése Walter, a quien conoció en las Galerías Lafayette cuando ella tenía diecisiete años y él estaba casado con Olga Koklova. Como estaba penado con la cárcel tener relaciones sexuales con mujeres menores de edad, se la llevaba a los sitios a escondidas; de hecho, cuando fue a veranear a Bretaña con su mujer y con su hijo, a esta chica la colocó en un campamento de verano para niños. Parecía que eso le producía mucho morbo, ir allí a tener relaciones sexuales con esta chica rodeado de niñas de la misma edad –e, incluso, más jóvenes–.
Más tarde, la mujer con la que compartió, además de una hija, muchos momentos de su vida fue una chica, Marie Thèrése Walter, a quien conoció en las Galerías Lafayette cuando ella tenía diecisiete años y él estaba casado con Olga Koklova. Como estaba penado con la cárcel tener relaciones sexuales con mujeres menores de edad, se la llevaba a los sitios a escondidas; de hecho, cuando fue a veranear a Bretaña con su mujer y con su hijo, a esta chica la colocó en un campamento de verano para niños. Parecía que eso le producía mucho morbo, ir allí a tener relaciones sexuales con esta chica rodeado de niñas de la misma edad –e, incluso, más jóvenes–.
Marie Thèrése Walter fue abandonada por Dora
Maar y, curiosamente, es de las pocas mujeres que mantuvo una relación más o
menos estrecha y afable con él. De hecho, durante los treinta años desde que él
la abandonó hasta que murió se siguieron viendo. Es más, como Picasso era muy
supersticioso, la única persona por la que se dejaba cortar las uñas y el pelo
era Marie Thèrése. Y, entonces, como tenía mucho miedo de que eso que había
pertenecido a su cuerpo, que era parte de sí mismo, pudiera ser utilizado para
hacer magia o cualquier tipo de brujería, Marie Thèrése lo guardaba en bolsitas
con fecha.
No obstante, lo curioso de esto es que, después de treinta años de no tener una relación íntima con él, Marie Thèrése no pudo vivir sin él, es decir, Picasso iba a que se le cortara las uñas y el pelo, veía a su hija Amaya (fruto de su relación) y poco más. Sin embargo, ella le siguió escribiendo regularmente cartas y, además, una vez muerto Picasso, ella, después de una depresión terrible, terminó ahorcándose en el garaje de su casa de la Costa Azul.
La siguiente víctima directa es Jaqueline Roque, que en un momento determinado se pegó un tiro en la sien después de haber muerto Picasso porque decía que su vida sin Picasso no tenía sentido.
No obstante, lo curioso de esto es que, después de treinta años de no tener una relación íntima con él, Marie Thèrése no pudo vivir sin él, es decir, Picasso iba a que se le cortara las uñas y el pelo, veía a su hija Amaya (fruto de su relación) y poco más. Sin embargo, ella le siguió escribiendo regularmente cartas y, además, una vez muerto Picasso, ella, después de una depresión terrible, terminó ahorcándose en el garaje de su casa de la Costa Azul.
La siguiente víctima directa es Jaqueline Roque, que en un momento determinado se pegó un tiro en la sien después de haber muerto Picasso porque decía que su vida sin Picasso no tenía sentido.
Otra víctima de la personalidad de Picasso fue Dora Maar, la fotógrafa, una mujer muy inteligente –yo creo que es la mujer que, por lo menos desde el punto de vista intelectual, más estaba a la altura de Picasso–. Estuvo encerrada en un manicomio cuando Picasso la abandonó y se aferró a la religión como única tabla de salvación. Murió medio trastornada, sola, en una de las casas que le dejó Picasso.
Ahora bien, además de esto, hay que tener en cuenta a toda la familia, a toda la gente que le rodeaba –de hecho, hay un libro publicado hace relativamente poco tiempo, que ha sido escrito por su nieta Marina y se titula Mi abuelo, donde explica todas las dificultades que ella atravesó para superar el trauma de haber tenido un abuelo como Picasso–. No solamente murió su hermano ingiriendo lejía, sino que su padre, que era el hijo de Picasso, también murió de una cirrosis porque Picasso nunca le quiso (de hecho, le hizo su chófer y siempre le pareció un inútil y una persona que no servía para nada). El hijo, con ese trauma que tenía por haber sido tratado así, utilizaba la bebida y la mala vida para poder superar la tristeza increíble y el desprecio que su padre tenía hacia él, y también murió a los dos años. De este modo, Marina se quedó sin padre y sin hermano, y tuvo que sobrevivir a dicha tragedia.
PRIMERA
ETAPA o periodo de formación o tanteos:
Entre 1891 y 1898
trascurre, pues, lo que podría
definirse como época de formación: dibujo, copia de yeso, copia del natural, en
la que al tiempo que se instruye en el más estricto academicismo finisecular de
las escuelas de La Coruña, Barcelona y Madrid. Es alumno de pintor gallego
Isidro Brocos (hay obras en Barcelona atribuida a Picasso que son atribuidas a
Brocos). Era un niño rebelde,
mal estudiante sacaba malas notas, su padre le encaminó hacia la pintura, de
hecho en Barcelona su padre le alquiló un estudio en calle de la Plata nº 4. Y
hace todo lo posible para que sea admitida "Primera Comunión" en la
exposición de Artes y Artesanía de Barcelona de 1896, luego interviene también
en Madrid para que consideren "Ciencia y caridad" ante su amigo
y miembro del jurado como Muñoz Degrain.
Sus primeros
cuadros, como no podía ser menos, son académicos y de aprendizaje o formación,
sus maestro son los de la Escuela malagueña del XIX, entre ellos Antonio Muñoz
Degrain, José Moreno Carbonero, y su padre, conocido pintor costumbrista,
y aficionado a pintar palomas. Su primera pintura es “El Picador” de
1889, tenía 8 años, posiblemente influido porque vio cómo Moreno Carbonero
abocetó en la plaza de toros de Málaga "Entrad de Roger de Flor en
Constantinopla", otros cuadros son de toros, y tablillas con paisajes de
los Montes de Málaga. Se da cuenta que el arte contemporáneo no bastaba con
pintar bien, sino que había que pintar diferente a los demás.
Según
cuenta Sabartés, Picasso le dijo: «en las manos se ven las manos, decía mi
padre». Y por lo visto esta máxima era compartida por parte de la
crítica, ya que para desmerecer el éxito oficial del joven pintor, un
periodista jocoso publicó la siguiente quintilla: «Siento ante tanto dolor
reírme como un bergante, pero el caso es superior. ¡Pues no está el señor
doctor tomándole el pulso a un guante!»
Esta
composición, que parece había sido premiada con una medalla de oro en la
exposición provincial de Málaga, fue regalada al tío Salvador y estuvo colgada
en su casa hasta 1918, posiblemente como agradecimiento a su protección y
mecenazgo.
Pintó casi
40 retratos de su amigos. Pinta también a las clases marginadas , mendigo,
prostitutas, vagabundos, músicos callejeros. Carteles, vida nocturna
"El diván" 1899, se inspira en Toulouse-Lautre y Steinlen, no es que
copie sino que busca nuevo modelo, no olvidemos que es un joven inquieto y
lleno de energía que está a la búsqueda de su propio lenguaje estético. Es ya
precurso de su Época Azul, que se inicia en el otoño 1901, pensado en el
suicidio de su amigos Carlos Casagemas.
Cuando estuvo en Bellas Artes de San Fernando (octubre 1987- junio 1898).
Realizó las prueba de ingresó en un día, cuando se tardaba un mes. Copia
cuadros en el Museo del Prado, de velázquez, Murillo y Goya. Se dice que hizo
un viaje a Toledo, copio “El entierro del Conde Orgaz”, de una forma muy
original, en el lugar de las caras del cuadro pintó la de sus profesores, la
broma no gustó, de hecho, se produjo un distanciamiento con el mundo
académico. Abandona los estudios académicos, ya que su gusto estético son
las vanguardias y el modernismo.
Enferma de
una escarlatina, y regresa a Barcelona esta vez a Hora de SALT Joan hoy del
Ebro (Tarragona,) invitado por su amigo Manuel Pallarés. Visita frecuentemente
el Museo del Prado.
En enero de 1901, Picasso se traslada a Madrid y funda con
el escritor catalán Francisco de Asis Soler, que ejerce como redactor la
revista "Arte Joven", que lleva el modernismo a Madrid. Pablo como
director artístico, se editan cinco números, aquí publicó Azorín. No tiene el
éxito esperado se editan tan solo 5 números. Permanece en Madrid hasta mayo de
1901.
Madrid
representaba la tradición académica, en cambio, Barcelona representaba la
tendencia progresista, el modernismo, las vanguardia, tal vez por su proximidad
con Europa. Tras el desastre del 98, las levas de soldados para la guerra
con África nació en Cataluña una idea de liberación y anarquismos. (Semana
Trágica 1909).
Época o
periodo azul.
Esta es una época de bohemia y penuria económica de soledad que marca su
personalidad como pintor, y es perfectamente identificable su estilo: realismo,
intimismo y melancolía, que presiden sus cuadros. Los temas se alejan del gusto
imperante en las clases burguesas, que era la que podía comprar obras de arte.
De su mano se introduce en la lectura de la literatura simbolista francesa de
Baudelaire, Rimbaud y especialmente Verlaine; cree que el arte emana de la
tristeza y del dolor, con una misión dramática, y que es fuente de emoción más
que de placer. Eso y el influjo de los expresionistas alemanes son decisivos en
su obra. El suicidio de su amigo Casagemas es otro factor que tendrá un papel
importante en la génesis de este periodo. Pero en realidad no es así, lo más
lógico es que se influenciara de la obras de otro catalán Isidro Nonell
que pintaba a gente marginal. Sus motivos empiezan con gente pobre y marginal:
ciegos, locos, prostitutas. El
suicidio de su amigo Carlos Casagemas en 1901 en una cena del restaurante
L'Hipodrome del bulevar de Clichy de París, delante de sus amigos, al estilo
del poeta romántico Larra por un frustrado amor (Laure Gargallo, conocida como
Germaine), es considerado, aunque no único, como el inicio de su época azul, un
color de tristeza, de luto y de dolor, por ello, le seguirán cuadros de
mendigos, ciegos y pobres. Vemos un ejercicio de manos en las figuras que no
recuerdan a EL Greco, ya le había dicho su padre “en las manos se ven las
manos”.
La época
azul dura unos tres años, desde finales de 1901 a 1904 y se desarrolla entre
Barcelona y París. El monocromo del azul tiene un valor emotivo de
tristeza y melancolía. Gran poder de convicción tienen: “Viejo con guitarra”,
“Arlequín pensativo”, "El viejo judío", "La Celestina",
“Miserables ante el mar”, "La vida". Escenas nocturnas, línea
modernista, ilustraciones. Picasso no tiene éxito con estos temas
expresionistas.
Cree que el
arte emana de la tristeza y el dolor, se inspira en el expresionismo alemán y
redescubrimiento de El Greco, figura alargadas, manos largas, siempre
presentes, dedos que parecen ramas de árboles. Evidentemente el oficio de un
buen pintor se ve en ele resultado de la ejecución o dibujo de las manos.
Es a
partir de primeros de 1905 cuando empieza vender cuadros, expone en
la galería Berthe Weill y galería Serrutière, el bulevar Hausmann, luego la Rue
Laffitte, donde los cuadros llamaron la atención de Leo Stein, joven y rico
norteamericano, que junto a su hermana Gertrude, escritora radica, amiga de
Hemingway, compraron cuadros por valor de 800 francos, después Ambroise Vollard
compró obras por 2.000 francos, y el coleccionista ruso Sergei Schtschukin
(eschukin). Mejora su vida económica y sentimental ya que conoce a su vecina
Fernande Olivier (otoño 1904 hasta 1912, que lo deja).
TERCERA
ETAPA: EPOCA ROSA
Desde
que conoció a Fernande Olivier paleta se vuelve cálida y aparecen los colores
rosas y sus temas es el Circo, es alegría. Su primera obra es “La comida
frugal”.
Poco
después de establecerse en París (1904) en un desvencijado edificio de
madera, Picasso conoce a su primera compañera oficial, Fernande Olivier,
ya que antes conocío a Madelen. Con esta feliz relación Picasso cambió
su paleta hacia tonos rosas y rojos; los años 1904 y 1905 se conocen, así, como
periodo rosa. Sus temas se centraron en el mundo del circo Medrano, que visitó
con gran asuidad en Montmartre, creando obras como Familia de acróbatas
(1905, National Gallery, Washington). En la figura del arlequín, Picasso
pintó su otro yo, práctica que repitió también en posteriores trabajos. Época
Rosa y más bien rojiza y almagra y ocres. Cambie el acento del trazo triste
anterior de la época azul, aparecen niños, acróbatas, arlequines, movimientos,
alegría y colores más cálidos. En definitiva regresa a un estimo más clásico y
de Academia. La tradición literaria y pictórica del Romanticismo simbolizando
el aislamiento y el sufrimiento humanos.
Estos
colores, esta formas, con una forma de reivindicación de "la libertad del
arte a la irreflexiva transición de los tabúes sociales". Por eso en este
periodo además pintó escenas eróticas en la frontera de la pornográfico. Sigue
las críticas del escultor André Salmon hacia las nuevas tendencias en las artes
plásticas, era partidario del simbolismo desde el punto de vistas artístico,
anarquista de ideas, y debía demostrarlo como secretario en la revista
"Vers et prose", para preparar las veladas en la "Croserie des
Lilas" que organizaba el poeta Paul Fort. En este ambiente literario
conoció al poeta Max Jacob, que además ejercía la critica artística, y a
Apollinaire, autor de una bibliografía de libros pornográficos, que proponía un
programa de absoluta inmoralidad.
Tanto
en la periodo azul como en el rosa, Picasso se apartó del "arte
oficial", al pintar, a mendigos, arlequines, juglares, actores o bufones,
un acto consciente para reivindicar lo que llama Ingo F. Walther "la encarnación
del proletariado sin raíces sociales, y como la personificación de pueblo a
secas". También comenta que es a partir de la revolución de 1848 la figura
queda resignada a un personaje simbólico: "el payaso triste"
(Picasso, pág. 130. 1992).
Además la
represtación de la obra simbólica de Rusiñol "Lállegria que passa",
le había producido una profunda impresión, des que la ilustrara para la revista
"Arte Joven) en Madrid. No olvidemos que son años de la llamada
"luchas sociales".
CUARTA
ETAPA. EPOCA NEGRA o Ibérica (Se denomina negra por las
manifestaciones cultura en París sobre el África Negra y Oceanía, en realidad
Picasso se inspira en dos estatuillas ibéricas compradas de buena fe en marzo
1907).
Si la época
azul y rosa fue el color y la reivindicación de la libertad del arte, al alejar
se del "arte oficial", en la época negra y cubismo son las formas y
sus deformaciones en lo que experimenta hacia lo que se llama también
precubismo.
Se ve
en la necesidad de ver y tocar esas estatuillas ibéricas del Louvre. Por eso
compró un montón de arte tribal africano a Gery Pieret, secretario de
Apollinaire, en buena parte de calidad mediocre. Necesitaba los originales para
tocarlos, para desmontarlos, para adueñarse de la energía de los pueblos primitivos.
Quedó absuelto aunque pasó varios días en la prisión de Santé.
Desde 1901, a través de sus visitas al Louvre y a
otros lugares, Picasso ya había entrado en contacto con el arte egipcio y el
arte primitivo. Todo esto le preparó para la visita realizada al Louvre en mayo
de 1906, con objeto de ver la exposición de relieves ibéricos de Osuna. En
marzo de 1907, Picasso tenía su propia escultura ibérica: dos cabezas de piedra
compradas a Géry Pieret, un amigo de Apollinaire.
A comienzos de junio de
1907, Derain sugirió a Picasso que visitara el Museo de Etnología del Trocadéro
para ver las salas africanas. Picasso volvió una y otra vez y se dio cuenta de
que algo profundamente perturbador le había ocurrido: "Comprendí por qué
era pintor".En años posteriores utilizó términos como "shock" y
"revelación" para calificar lo que había visto.
Cuando visitó el Trocadéro,
Picasso se encontraba en un punto muerto y había dejado de trabajar en Las
señoritas. Las máscaras africanas le proporcionaron una salida. A diferencia de
ocasiones anteriores, cuando las había contemplado en el taller de algún amigo,
donde aparecían como adornos sin relación aparente con el trabajo que éste
realizaba, ahora sí tenían un significado. En cualquier caso, aunque el cambio
drástico registrado en la parte derecha del cuadro Las señoritas tuvo lugar
después de la visita de Picasso al Trocadéro, veremos que la situación iba más
allá de una simple respuesta al arte africano. Resulta que éste respaldó el
enfoque conceptual de Picasso y le convenció del profundo significado que tenía la geometría como lenguaje del nuevo arte.
(Einstein y Picasso en la Red).
La
verdad sobre el célebre cuadro de "Las señoritas de Avignon" es
la siguiente. Picasso había comprado dos estatuas ibéricas en marzo de 1907 al
secretario de Apolinaire, por esa fecha empieza a dibujar y a pintar bocetos
sobre el tema de estas estatuillas. En realidad quería hacer una bañistas como
las había pintado antes Cézanne (varios cuadros), pero cuando ve lo que
mostraban los fauvistas en el Salón de los Independientes, marzo 1907, se dio
cuenta que lo que estaba pintado estaba desfasado, respecto a "Los
bañistas" de André Derain y Matisse, es por ello que llevado por una
ravieta (no había sido invitado a este salón) y por despecho, pinta las
máscaras de la figuras ibéricas en dos bañistas, y además se deja llevar por el
automatismo la figuras le salieron geométricas. Picasso lo enseó a Apollinarie,
a Leo Stein, a Braque y no les gustó, descolgó la tela del marco y la guardó, y
no es hasta 1916 cuando su amigo André Salmon la expone con el título "Las
señoritas de Avignó", como si fueran las chicas de un burdel de la calle
Avignó en Barcelona, pero a Picasso no le gustó el nombre porque públicamente
se le relacionaba con el ambientes de los burdeles, es decir que el título de
este cuadro saloó del capricho de Salmon. Tampoco tuvo éxito. A finalesde 1921
lo compró Jacques Doucet por 25.000 francos, luego en 1937 lo vendió a Museo de
Arte Moderno de Nueva York, que es la obra más importante de este museo. Hito
del arte contemporáneo.
Se dice que "Las señoritas..." es el primer cuadro del cubismo, pero no es así, es un cuadro de la época negra (Africa) o mejor sería decir época ibérica de Picasso.
El cubismo de Picasso empieza en el verano de 1909 en Horta del Ebro o de San Juan, o simplemente Orta(Tarragona).
Se dice que "Las señoritas..." es el primer cuadro del cubismo, pero no es así, es un cuadro de la época negra (Africa) o mejor sería decir época ibérica de Picasso.
El cubismo de Picasso empieza en el verano de 1909 en Horta del Ebro o de San Juan, o simplemente Orta(Tarragona).
En su
tiempo recibió muy malas críticas, excepto por Kanshwelier. Los críticos han
vista la influencia del arte africano, derivado de las visitas al Museo
Etnográfico de Trocadero. También estatuillas ibérica que descubriera el
Louvre. Por aquel año se le implicó del robo de una estatuas fenicias en el
Louvre, se interrogó a Apollinaire (poeta y critico de arte, audaz y
renovador), parece su secretario, el belga Géry Peiret, las había vendido a
Picasso. No quedó claro, Picasso quedó libro. Las estatuillas fueron devueltas,
sobre 1911, cuando el robo de La Gioconda, que la robó el italiano Feruggia.
El
conjunto, dicen, cierto críticos, que reinterpreta a el Greco, a Cezanne o a
Ingres. Lo cierto es que Picasso no pinta cinco prostututas, sino cinco
bañistas como las bañista de Cézanne en 1883. Y es después de ver Los
bañistas de Derain en el Salon de Independientes de marzo de 1907, y otros
desnudos de Matisse, fauvistas, cuando ve que su obra está defasada, por ello,
con despecho cambia la idea primera por la formas angulosas y a dos caras le
pinta máscaras, lo cual un desafío.
Conoce
a Marcela Humbell (Eva o Ma Joil), amiga de Fernande Olivier, para rompe
con lo anterior de traslada al bulevar Raspail 242, EVA muere en 1915. No
soportaba vivir mucho tiempo en los mismo lugares, era lo que se llama, culo de
mal asiento.
El cuaderno
donde se dibujaron la señoritas de Avinyó incluye 84 dibujos realizados por
Picasso entre mayo y junio de 1907 y hasta la fecha estaba en manos de Marina
Picasso, nieta del artista. El gobierno local de Málaga va a invertir
2,73 millones de euros en esta compra, que se ha realizado a través de la
galería Jan Krugier-Ditesheim & Cie, en Ginebra (Suiza).
Es en
el verano de 1909, en su segundo viaje a Horta del Ebro con Fernande cuando
pinta paisajes geométicos para ahonda más aún en el cubismo analítico
Protocubismo
En el
verano de 1906 viaja con Fernande a Gósol (Pirineo leridano), su obra
entrará en una fase marcada por la influencia africana. El retrato de
Gertrude Stein revela un tratamiento del rostro como esculturas,
autorretratos otra obra que marcó este periodo fue Las señoritas de Avignon, tan radical
en su estilo. Frente a la pintura trata en esta obra la profundidad espacial y
la forma de representación del desnudo femenino, reestructurándolo por medio de
líneas y ángulos. En este periodo Picasso se desvincula de los cánones de arte
relacionados en mostrar representaciones exactas de la realidad,
modificándolas, más precisamente transformándolas con parámetros geométricos.
CUBISMO. No se sabe con certeza quien acuñó el término,
unos auores dicen que fue por Matisse, que era jurado en el salón de
Otoño en septiembre 1908, se rechazó 6 cuadros de Braque, comentó que Braque
estaba haciendo “cubitos”). Otros dicen que el crítico Louis Vauxcelles, quien
acuñó lo del fauvismo en el salón de otoño de 1905. Sí se le atribuye el
bautizo de fauvistas, porqu en en el Salón de Otoño de 1905 expusieron casi
todos ellos unos cuadros de colores chillones, aplicados a la figura de forma
arbitraria y antinatural. En una de las salas se mostraba sobre un pedestal una
escultura de Marquet
de aire renacentista y el crítico Louis Vauxcelles sentenció: "Donatello
au milieu des fauves" (Donatello
en medio de las fieras). Como era peyorativo el nombre tuvo éxito en seguida y
sirvió para que el grupo tomara conciencia de sí mismo.
Nace el cubismo como un nuevo lenguaje pictórico
estético, muestra una nueva forma de ver la realidad, a través de el arte. El
cubismo es un arte mental, psicológico, imagen que expresa nuevas ideas, a
través de la descomposición de la naturaleza, , en planos geométrico, es como
mirar con un solo ojo, se adelanta a lo que podemos ve hoy en día con el
“fotoshops”.
"El cubismo rompe con
esta idea de las tres dimensiones y se lanza a la búsqueda de la cuarta
dimensión, la dimensión imposible, aquella que permitiría ver una figura (da
igual que sea un objeto, un paisaje o una persona) en su globalidad. Para ello,
elimina la perspectiva e introduce la multiplicidad de planos, de manera que el
espectador tenga varias visiones simultáneas de la figura representada, que a
veces puede alcanzar hasta su mismo interior, obligando a nuestro cerebro a
esforzarse para comprender cómo está organizada la composición". (José
Diego Caballero).
El cubismo
lo inicia Braque, Picasso experimenta en el verano de 1909 de Gósol (Lerida),
no como algunos autores dicen que se inicia con Las señoritas de Avignon
(puesto que este cuadro pertenece a la época negra o ibérica de picaos, que
sería lo más correcto).
Diferentes tipos: analítico, hermético, sintético, cristal:
-Analítico, descomposición en múltiples parte geométricas, nos
perecen bajorrelieves. Múltiples puntos de vista de un mismo objeto. Verdadero
jeroglíficos, nos da el título y nosotros hemos de encontrar el objeto
simbólico.
-Hermético, libre reconstrucción de la imagen del objeto
disuelto, casi abstracto, fragmentado, como si los planos se hubieran roto y
vueltos a componer. También se muestran diferentes parte de un mismo objeto
desde diferentes perspectivas. Un ejemplo es lo que hace nuestro compañero
Agoval.
-Sintético,
Inventado por Braque, consiste en pagar elementos: como papeles de
periódicos, cartones, elementos decorativos... en lo que se “Papel collé
o pegado”. Picasso inicio este estilo en 1912.
El pintor francés George Braque, hizo el descubrimiento de hace el primer collage
pegando papeles pintados de fabricación industrial, Picasso lo vio e
inmediatamente aprovechó el descubrimiento. Pega papeles pintados, hojas de
periódicos y otros elementos como láminas metálicas. Los papeles pintados
predomina la imaginación sobre la realidad, ya que esta reealidad es
simplemente una evocación de ella, desde el punto de vista de autor, lo que
podía ser una realidad propia. La obra de arte podrá ser una imitación de la
realidad pero nunca será la realidad. Por ello, en arte contemporáno lo importante
no es pintar bien, sino interpretar la propia realidad para exponerla a un
tercero.
-Cristal, son los ideogramas, es pintura experimental, se forma en el
cerebro (Los tres músicos).
Estilo
vidriera o Investigación lineal de los años treinta
Picasso,
vive bien, es rico se ha comprado un Hispano Suiza, y compra el ,castillo de
Boisfeloup, Olga organiza fiestas. Olga es celosa, tiene motivo porque él le
engaña Empieza con los minotauros (el monstruo del laberinto de Dédalos), el
minotauro e Picasso, que se siente mal, en un laberinto com o el de Creta, y a
la vez posiblemente “cornudo”. Se traslada a la rue de Víctor Hugo numero 22 ,
allí solo ve muy de vez en cuando al escultor español Gargallo.
QUINTA
ETAPA. Neoclasicismo o Vuelta al Orden, el clasicismo. Esta
etapa se inicia tras conocer y casarse con Olga y el nacimiento de su hijo
Paul. A través del ballet ruso entra en los círculos de la alta sociedad,
conoce a Marcel Prous, a James Joyce y a la aristocracia. Vuelta a l
orden de su vida particular, como una forma de destrucción al arte anterior.
Sin embargo cuando menos se espera sale jugando con la figuración.
A partir de
1920 el tema del Arlequín y el Pierrot cobra fuerza de nuevo y, enlazando con
los personajes de 1917, surgen las dos grandes y decisivas versiones de “Los
tres músicos” –en las que el artista asume una vez más la identidad del
Arlequín–, que constituyen un espléndido colofón de las enseñanzas que le
proporcionó su viaje a Italia. En los años 30, la personalidad del Minotauro
con el que el artista se identifica hasta el punto de erigirse también en su
"alter ego", va desplazando paulatinamente a la del Arlequín, hasta
recoger sus despojos en el simbólico dibujo “Minotauro y Arlequín”.
SEXTA
ETAPA. Surrealismo. Epoca Dinard desde 1928 con las bioformas.
Simultaneísmo
cinemático o movimiento, futurismo (1937, años 40). A esta
etapa pertenece el mal llamado “El Guernica”, sobre el que ya di una
conferencia
El
arte de vivir, 1945 a 10467, pinta serie de 20 paneles para el Mueso
Picasso de Antibes, le dejan el palacio de los Grimaldi. Se sentía inspirado
por los pintores helenos y la mitología (faunos, ninfas, cabras, centauros,
flautas) Usa pintura de barcos cobre fibrocemento..
Las
paráfrasis.- Las paráfrasis son interpretaciones y explicaciones
que tienen la misión de hacer más diáfano y comprensible el devenir y el
porvenir. (interpretó obra de grandes maestros de la pintura: Lucas Craná el
Viejo, El Greco, Velázquez, Poussin, Rembrant, Goya, Coubert, Delacruax) Reconstruir es:
Reconsiderar, Reflexionar, Rehacer, Resemantizar..... Las Meninas, 44
interpretaciones, (Museo Picasso de Barcelona) 1957, Las donó a Barcelona tras
la muerte de su amigo y secretario Jaume Sabartés.
Época expresionista
Con el comienzo de
la Guerra Civil Española, Picasso fue nombrado
director del Museo del Prado, por el gobierno republicano. En 1937 pintó uno de sus
cuadros más famosos, el Guernica, es un alegato contra la guerra
civil, es una obra que es el resultado de sus investigaciones sobre minitauros
y toros de los años treinta.. En estos años la mayor parte de las obras
expresan un sentimiento de angustia, como consecuencia de la problemática
situación que se vivía.
Otras obras fueron Mujeres
llorando, y Mujeres sentadas, que refleja la tragedia de la guerra.
El punto culminante
de su expresionismo lo marcan sus cabezas de dos caras. En escultura realiza
las piezas más abstracta, sin método ni sistema. Pinta esquelos de
cráneos de toros y gatos comiendo pájaros.
Durante la II
Guerra Mundial no se movió de Francia, siguiendo pintando en el París ocupado
por los nazis. Cuando terminó la guerra, en octubre de 1944 se afilia al
partido comunista francés.
Muerte y herederos
De acuerdo a la ley
francesa, sólo heredarían a su muerte su mujer legal y su único hijo legítimo,
Paulo, hijo de la bailarina Olga Kokhlova. Pero en l959, Picasso solicitó que
sus hijos ilegítimos llevaran su nombre, lo que consiguió en l961. Y al final,
como se sabe, todos heredaron, y mucho. En cuanto a la acusación de que
Jacqueline no dejaba entrar a Pablito, hijo de Paulo, Pepita explica que, en
realidad, era un toxicómano que había intentado robar en Nôtre-Dame-de-Vie.
Jacqueline nos es
descrita por su amiga como sincera, honesta y desprendida, así como alguien a
quien no se le ha agradecido suficientemente ni su entera dedicación a Picasso
ni su generosidad con los museos (cabe decir aquí que el Ayuntamiento de
Barcelona le dio la Medalla de Oro de la ciudad en l983 �tres años antes de
morir� y le
hizo una exposición en su honor, en l990, es decir, cuatro años después de su
suicidio).
Jacqueline Roque
había nacido en l926 en París, de padre electricista y de una madre costurera
que se vio obligada a hacer de portera en un lujoso inmueble del barrio XVI.
Cuando Jacqueline tenía tan sólo dos años, su padre las abandonó. Al decir de
Pepita, una figura influyente en su vida fue la de su tío el abad Bardet, quien
le enseñó la importancia de la modestia, la renuncia y la humildad. Virtudes
que, sin duda, habrían de serle útiles en su pugna por lograr el corazón de
Picasso frente a las otras aspirantes a principios de los años cincuenta.
A sus 20 años,
Jacqueline se casó con Andre Hutin, ingeniero, aunque enseguida el matrimonio
resultó un fracaso. En l948 nació su hija Cathy, con quien Jacqueline mantuvo
unas relaciones siempre difíciles. La familia vivió durante un tiempo en
África, en el actual Burkina Faso, hasta que Jacqueline abandonó a su marido,
sospechando que le era infiel. Se separaron y Jacqueline se trasladó al sur de
Francia, donde había de conocer al pintor malagueño a través del matrimonio
Ramié.
El libro dice que
no quiere entrar en detalles escabrosos, pero los hay, y muchos. Así, el lector
se entera de que Françoise era llamada por Picasso Julot en lugar de Gilot
(tener un Jules, en francés, es tener un amante) y de sus múltiples relaciones
amorosas: con el escritor Claude Roy, con el filósofo Costas Axelos y con el
pintor Luc Simon, con quien Françoise llegará a casarse y a tener una hija.
Jacqueline dejó
leer a Pepita las cartas que Françoise envió a Picasso cuando estaba en su
viaje de novios con Luc Simon, aunque en ellas, sorprendentemente, Françoise le
decía que quería recomponer su vida con él. Para muchos, la relación de
Françoise fue la más fría e interesada: Pepita cita a Geneviève Laporte (otra
amante ocasional de Picasso) afirmando que Françoise se había hecho presentar a
Picasso a través del actor Alain Cuny, desmontando así la idea de un encuentro
fortuito.
¿Y por qué no
publicó esta correspondencia?, le preguntó como es natural Pepita a Jacqueline:
Nunca hay que rebajarse o justificarse, le respondió Jacqueline. Una vez que te
han manchado, eso ya es para toda la vida.
Esperemos que ahora
no le pase lo mismo a Cathy Hutin, quien sale más que malparada de este libro.
Cathy no debió de tener la atención suficiente de parte de Jacqueline, quien
decidió dedicarse en cuerpo y alma al genio malagueño. Lo que se desprende del
libro es una gran antipatía mutua ente ella y Pepita, a quien Jacqueline
llevaba a las recepciones oficiales y en quien confiaba.
Cathy está vista
aquí como alguien frío e interesado únicamente en el dinero, y como una hija
que hace caso de las ultimas voluntades de su madre. La polémica tras la
publicación del sulfuroso libro en Francia no se ha hecho esperar: Catherine
Hutin-Blay ha presentado ya hasta tres denuncias contra Pepita Dupont por
algunas de las revelaciones de la obra.
Con González y
Mitterrand como presidentes respectivos de Francia y España, se devolvieron a
España dos lienzos del artista malagueño muy significativos para nuestro país:
Aux espagnols morts pour la France (hoy en el Reina Sofía) y Los tejados de
Barcelona (hoy en el Museo Picasso de Barcelona). Y hace tan sólo pocos meses,
la propia Catherine Hutin-Blay dejó en depósito en el Museo Nacional de Arte de
Cataluña (MNAC) de Barcelona ocho piezas de su colección, aunque tan sólo por
un año.
Por otra parte, el
libro ofrece muchos episodios de interés, desde la propia boda de Jacqueline y
Pablo Picasso (el 2 de marzo de l961), con dos únicos testigos y una señora de
la limpieza como único público, hasta la anécdota de Pasqual Maragall pidiendo
cinta adhesiva para embalar una obra que Jacqueline regaló al museo de Barcelona.
O el propio
episodio de la muerte de Jacqueline, que haría las delicias del mejor escritor
de thrillers del mundo. En su polémico escrito, Pepita Dupont no niega ni el
alcoholismo final de Jacqueline, ni su debilidad psicológica ni su soledad,
aunque también rememora felices escenas cotidianas.
En resumen: lean el
libro, se hablará de él. Hay materia para rato.
LAS
SUIT O variaciones.
1.- Suit
Vollard.
Entre 1930 y 1937 se grabaron, por iniciativa del marchante de arte Ambroise
Vollard (muerto en accidente de tráfico en 19339), cien grabados de Pablo
Picasso, conocidos en su conjunto como "Suite Vollard". En 1939 se
editó la "Suite Vollard" en dos formatos distintos, se editaron 250
ejemplares. Son muy pocas las series que actualmente se encuentran completas ya
que la gran mayoría se vendieron desmontando las colecciones.
La
complicada historia del origen de la "Suite Vollard", su variedad
temática y su diversidad técnica, en la que se reúnen los estilos de
reproducción más variados (aguafuerte, punta seca, aguatinta, etc.)
favorecieron su dispersión. Con todo, el conjunto de la "Suite
Vollard" representa uno de los más importantes testimonios de la historia
del arte del siglo XX.
Se
llama Vollard, porque al final de la serie Picasso agregó un retrato de
su marchante Ambroise Vollard. En esta obra dibuja faunos, ninfas, efebos
y minotauros. Hemos de observar, minuciosamente, la propia obra
de Picasso con sus minotauros que como hombre
mediterráneo conocía la mitología griega, el laberinto de Creta, y, por
español, las corridas de toros. En los años 30 empieza con los
minotauros. En la portada del nº 1 de Minotaure (1933) aparece un
minotauro con una espada en la mano. En su cuadro«Corrida de toros» de 1934,
aparece un caballo en posición similar al del Guernica, por lo tanto, ya
tenemos una visión de la imagen del caballo relinchante. Si
tenemos en cuenta que en los años en que vivió Picasso en
España los caballos de los picadores no llevaban peto en
las corridas de toro donde morían corneados varios caballos en cada
corrida, incluso se usaban los de los coches de caballos, imagen que se
le debió quedar grabada en su memoria infantil, puesto que en
numerosos aguafuertes, plumas y tintas posteriores aparecen caballos corneados
como «Mujer con vela, combate entre toro y caballo»
de 1934. «Minotauromaquia» aguafuerte de 1935, una mujer con vela, y la
torera, y el minotauro. A veces es la representación del propio Picasso,
como fuerza elemental. Aguadas y tintas: «Estudio para el telón del 14 de julio
de Romain Rolland», de 1936, con un minotauro vencido en brazos de un hombre
pájaro. «Minotauro y Yegua» 1936, con un caballo muerto en los brazos de un
minotauro.
2.-Suit
156. (1968-1962).
Aguafuertes,
aguatinta, con resinas, con azúcar o las puntas secas.
3.-Suit
347 (algunos son escenas de sexo pornográficas)
La colección
La Suite 347 se compone de 347 aguafuertes realizados entre el 16 de marzo y el 5 de octubre de 1968. Se mostró por primera vez como conjunto en la Galerie Louise Leiris de París en diciembre de 1968; debido al erotismo de algunas estampas, en especial las referidas a los juegos del pintor Rafael con su amante la Fornarina, se expusieron en una sala privada, cerrada al público en gente
La Suite 347 se compone de 347 aguafuertes realizados entre el 16 de marzo y el 5 de octubre de 1968. Se mostró por primera vez como conjunto en la Galerie Louise Leiris de París en diciembre de 1968; debido al erotismo de algunas estampas, en especial las referidas a los juegos del pintor Rafael con su amante la Fornarina, se expusieron en una sala privada, cerrada al público en gente
Los temas
El conjunto es uno de los trabajos más titánicos de la madurez de Picasso, que en un par de meses frenéticos, entre marzo y agosto del agitado año de 1968, realiza más de 300 aguafuertes. No se puede dar un interpretación simple de su temática, tal como de la Suite Vollard puede decirse que hay dos temas predominantes, como el del escultor y su modelo y el tema del minotauro. En la Suite 347, como en la Suite 156, entra toda la imaginería del Picasso anciano.
El conjunto es uno de los trabajos más titánicos de la madurez de Picasso, que en un par de meses frenéticos, entre marzo y agosto del agitado año de 1968, realiza más de 300 aguafuertes. No se puede dar un interpretación simple de su temática, tal como de la Suite Vollard puede decirse que hay dos temas predominantes, como el del escultor y su modelo y el tema del minotauro. En la Suite 347, como en la Suite 156, entra toda la imaginería del Picasso anciano.
Asimismo se encuentran amplias referencias a la vida cotidiana, a la propia infancia del artista, o a lo que Picasso podía ver en la televisión francesa, como películas de romanos, o las mil y una noches, etc. También aparece la presencia del general De Gaulle, etc. Pero asimismo esta Suite está llena de referencias a otros artistas, como Rembrandt, el ya citado Rafael, Ingres, al cuadro del Greco “El Entierro del Conde de Orgaz”, a la pintura de Manet, a la de Monet, etc.
La
obra gráfica de Picasso abarca más de dos mil estampas. De las
series que realizó se conservan muy pocas completas, ya que la mayoría se
vendieron por láminas sueltas. Bancaja dispone de siete.
De la Suite 156 solamente existen tres colecciones completas en el mundo: una
está en el Musée Picasso de París, otra en manos de un coleccionista privado y
la que ahora expone Bancaja en Murcia.
Picasso murió el 8 de abril de 1973, un año después de haber concluido la Suite
156, mientras estaba en proceso de edición, sin que el artista pudiese llegar a
firmar, a mano, las láminas seriadas que aparecen, en esta ocasión,
autentificadas con un sello o cachet Picasso como obra póstuma.
la última
serie de grabados que realizó Picasso, la Suite 156, un conjunto de 156
planchas que grabó entre enero de 1970 y marzo de 1972.
Los fondos
artísticos de Bancaja cuentan con siete colecciones completas, de las pocas que
existen en el mundo, que son básicas en la obra gráfica picassiana: la “suite
Vollard", la “suite 347", la “suite 156", la "Caja de
Remordimientos", "Fumadores", "Retratos de Familia" y
la “suite 60”, además de 6 linograbados y 40 libros ilustrados por el genial
artista.
175 cuadernos
Se conocen aproximadamente 175 cuadernos
utilizados por Picasso como espacio de apuntes y estudios para la realización
de sus obras de mayor envergadura; por ese motivo, en los cuadernos la técnica
empleada es el dibujo. Este amplio conjunto de cuadernos fue realizado a lo
largo de su trayectoria artística, desde 1894 hasta 1967, de manera que hay
álbumes o carné de todas las épocas del pintor malagueño. Cuadernos que tienen
por temática el mundo del circo, los arlequines, la realidad cotidiana, los
bodegones, sus mujeres, el mundo del toro...
Lista de los cuadros que vamos a ver por fechas de ejecución:
0.-
Dibujo que yo le he pintado a Picasso, con sus tremendo ojos negros.
1.-
Una fotografía de Pablo a lo 7 años son su hermana Lola, 1888. A los 8 años
pintó su primer cuadro “El Picador”.
2.- El
viejo pescador de Málaga, verano 1895 (tenía13 años), vacaciones,
trasladado desde La Coruña a Barcelona atribuida Pablo, aunque es de su padre.
Los biógrafos se han inventado una historia, que dice que el este pescador se
llamaba Manuel Salmerón castellano, era de Motril estaba enfermo no podía
trabajar, su tío Salvador lo contrató para que posara para su sobrino.
Este cuadro lo he visto expuesto en Málaga y es de un academicismo estándar.
Pues bien, esta obra que se presenta atribuida a Picasso, parece ser que es de
su padre, sobre la J. de José pusieron Pablo. Muchas obras de infancias
aparecida en el catálogo de Christian Zervo de 1932, y 1978 de 34 tomos hubo
una causa pena en 1935, donde se prueba la apropiación de obras de su
padre y de Isidro Brocos. Lo sabía toda la familia
3.- La
muchacha de los pies descalzos (La Coruña1895).
4.- Primera
comunión, (Barcelona 1897). Hay siete bocetos. Trabaja orientado por su
padre. En abril participa en la Exposición Municipal de Barcelona con la obra
"Primera comunión". III Certamen de Bellas Artes. Académico, es
una escena familia la comunión de su hermana, y vemos de pie a su padre. Era
alto, rubio con los ojos azules, le llamaban “El inglés”. Picasso se parecía a
su madre que tenía los ojos negros, bajita y delgaducha.
5.- Ciencia
y caridad 1897. Barcelona. Comentarios sobre Ciencia
y caridad: Pocos días antes de ir a pasar las vacaciones a
Málaga en 1896, la familia Ruiz se trasladó a un piso de la calle Merced, número
3, (Barcelona) y don José alquiló para su hijo un estudio en la calle de la
Plata, número 4, situado a mitad del trayecto del domicilio paterno a la
Lonja. Así, al iniciarse el curso de 1896-97, Pablo, a sus quince años,
ya tenía un taller propio. El tema, la idea y la composición de la obra
partieron de don José y en ella quedan reflejadas las influencias de la época:
la búsqueda del efecto luminoso heredado del impresionismo, pero también cierto
provincialismo, se mezclan con la intención social y humanitaria de algunos
modernistas. En el colorido, también se ven dos tendencias: la paleta
académica de ocres y marrones acoge tonos «fin de siglo», como son el
malva, lila y blanco. La escena representa un médico tomando el pulso a
una enferma postrada en la cama de una modesta alcoba; al mismo tiempo, una
monja le ofrece un tazón sosteniendo a su hijo. La rigidez y estructura
de la obra contrasta con la libertad de los bocetos preparatorios, que se
guardan, salvo uno, en el museo. Para la figura del médico, posó el padre
del artista; para la enferma, una pordiosera que pedía limosna en las
inmediaciones del estudio y que fue contratada con el niño a dos duros por
sesión, más los regalos y golosinas que le diesen al pequeño. El hábito
de hermana de la caridad fue facilitado por sor Josefa González, de la
comunidad de San Vicente de Paúl, que había sido atendida médicamente en
algunas ocasiones por don Salvador.
Picasso presentó Ciencia y Caridad, en la
Exposición General de Bellas Artes de 1897 celebrada en Madrid con el nº 944
del catálogo oficial, donde constaba como discípulo de Muñoz Degrain, y
obtuvo una mención de honor, una de las 125 que dieron (Gracias al padre que le
apoyaba e intervenía con sus amistades). Luego este cuazdro obtuvo medalla de
oro en Málaga Entre los pintores participantes estaba Sorolla, Darío de
Regoyos, Ramón Casas. La temática elegida por Picasso debía ser del
agrado del jurado, ya que el cuadro Caridad del gallego Jenaro
Carrera Fernández (1874-1902) obtuvo también una mención honorífica.
6.- La hermana
del pintor, María Dolores “Lola” (1885-1958), Que se casó son el
neuro-psiquiatra Juan Bautista Vilató en 1909, con el que tuvo dos hijos José y
Javier, pintores.
7.- La
mujer de azul, 1901 (abandona el apellido Ruiz por Picasso)
8.-
Mujer maquillada, 1901 (influencias de Toulose-Lautrec, y Van Gogh)
9.- La
bebedora de absenta, 1901, (Soledad, aislamiento del sujeto. Manet Degas)
9ª.-Evocación.
Entierro de Casagemas, 1901, con este cuadro se incica la etapa azul de dolor,
pena, tristezas, frío y desesperación. Carlos Casagemas se pego un tiro en una
taberna de Cliché, delante de la modelo Germanie, amor no correspondido, y de
Pallarés.
10.-Jaime
Sabartés, 1901 (amigo, secretario y biógrafo de Picasso, “Me acostumbraré”)
11.-Autorretrato
de Picasso, 1901, (tras la muerte de su amigo Casagema. El Greco)
12.-Arlequín
pensativo, 1901, (pensativo, Gauguin, Rodin).
13.-Dos
saltimbanquis aburridos, 1901,
14.-La
toilette, 1901, (una incursión en el fauvismo de Matisse, color rabioso,
luz)
15.-Maternidad
al borde del mar, Barna, 1902, (lleva una barca fantasma ¿La de Caronte?
16.-Viejo
ciego con niño, 1903, monocromático, tristeza, abandono, sin esperanzas. El
niño es el lazarillo que ayuda al ciego a sobrevivir, Nos recuerda al Lazarillo
de Tormes (1554)."Pues sepa Vuestra Merced, ante todas cosas, que a mí
llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de Antona Pérez, naturales de
Tejares, aldea de Salamanca..."
17.-Viejo
guitarrista, 1903, la guitarra compensa la composición artística. Aquí es
la ayuda del vijeo, el lazarillo.
18.-La
vida, 1903. O "La vida es dolor" Difícil de descifrar. La vida
como resultado del sexo. Escena que sucede en el estudio del pinotr, en
pricipio se puso Pablo en el retrato liego los sutituyó por el de carlos
Casagemas, la amante por la que suicidó de un disparo, como reconciliación
eterna, si vemos el dedo índice de la mano izquierda podría ser una
representación del pene erecto, ya que Carlos era impotente. Tras el acto
carnal llegará le hijo.
19.-La
celestina, (retrato de carlosta Valdivia) 1904, se remite a la famosa
alcahueta de la obra de Fernando de Rojas, La Celestina o la tragicomedia de
Calixto y Melibe. La mujer tuerta muestra un ojo con cataratas, esta
malformación impregna al personaje un enigmática actitud. La malformacion nos
mproduce inquietud.
20.-Muchacha
de Mallorca, 1905, la actitud es elegante y llena de gracias.
21.-Mujer
en camisa, 1905, tiene parecido al cuadro anterior, yo entiendo que su
modelo es Fernande Oliver. Tras un viaje a Holanda, pinta algunas gordas y se
inicia su esta rosa.
22.-Dos
acróbatas con perro, 1905, son escena de circo. Picasso solía ir al Circo
Medrano de parís vivía en Montmartre.
Aquí
empieza a mezclarse el azul y el rosa. Sus caras triste, atmósfera de
incertidumbre.
23.-Los
dos hermanos, 1906, aparecen los cuerpos modelados, una manchas
perfectamente ambientadas en la tonalidad de los colores.
24.-Acróbata
y joven equilibrista, 1905, época rosa, el circo, gracia armonía y el
equilibrista ya sonríe.
25.-La
familia de acróbatas, 1905, se alegra el color y los movimientos.
26.-Familia
de acróbatas con mono, 1905, hay recuerdos de la Sagrada Familia de
Murillo, o Madonnas,
27.-Muchacho
con caballo, 1906, es el mucho muchacho de Dos hermanos.
28.-Desnudo
en Gósol(Lerida).1906,
retrato de Fernanda, mirar que su cara ya se parece a las máscaras afrincanas y
a las caras de la señoritas de Avigyó.
29.-Retrato
de Gertrude Stein, 1906, mecenas y coleccionista de su obra, escritora
norteamericana (posó más de ochenta veces). Le compro un cuadro por 150
francos. Amiga y protectora de los artistas, protegió a Ernesto Hemingway en
los años parisino. La dureza de ru rostro recuerda las máscaras.
30.-Autorretrato
de Picasso, 1907. Empieza su época cubista.
31.-Las
señoritas de Avión, 1907. Hito en la producción de Picasso y nacimiento del
arte moderno del siglo XX. Cierto día de la
primavera de 1907, Pablo Picasso convocó en su taller de París a un grupo de
amigos, para que viese el cuadro en el que había estado trabajando durante el
último año. Cuando lo descubrió, todos quedaron estupefactos. Ninguno podía dar
crédito a lo que estaba viendo. Tras la sorpresa inicial llegaron las
reacciones. Matisse, con quien Picasso mantenía una seria rivalidad artística,
dijo ofendido que aquel cuadro deshonraba la pintura; Braque que Picasso
pretendía con eso «hacerles tragar estopa, beber petróleo y escupir fuego»;
Derain que su autor acabaría ahorcado detrás de la tela, y el poeta Apollinaire
que aquello era una especie de «burdel filosófico». Muy pocos, entre ellos el
marchante y crítico de arte alemán Daniel Henry Kahnweiller, reconocieron
entonces el carácter revolucionario de ese cuadro que el público recién conoció
nueve años más tarde con el nombre de Les demoiselles d'Avignon, Las
señoritas de Aviñón. Aunque se acabó en el verano de 1907, no
expuesto hasta 1916 en París, un critico de “Le Cri de Paris”, escribe “cinco
mujeres, si hemos de decir la verdad, las han recortado a tijeretazos, tienen
morros de cerda y los ojos se pasean negligentemente por encima de las orejas”.
Fue comprado por Jacques Doucet y luego en 1937 la vendió al Museo
Moderno de Nueva York. En su tiempo recibió muy maña crítica. En principio
aparecía un marino un estudiante que sostenían la cabeza de un muerto. Entra en
el prostíbulo y ven la escena, la parte de la izquierda tiene influenzas de su
epata rosa, y la de la derecha del arte africano.
32.-Tres
mujeres, 1908, (200x178cm), pincelada dinámica y cargadas de materia, parece
como si estuviera tallados en madera, es influencia del arte africano.
33.-La
dríada (ninfa de los árboles), 1908, parece una escultura pintas
34.-Bodegón
con frutas y copa, 1908, Apreciar los claroscuros.
35.-Casas
en una colina de Horta del Ebro (T), 1909, facetas poliédricas de un
paisaje. Procedimiento ya utilizado por Cézanne. Vemos los planos de color.
36.-Fábrica
en Horta el Ebro, 1909, vemos el vuelco hacia el cubismo analítico.
37.-Mujer
con mandolina, 1909, Por qué el interés por la música, muy fácil por
la plasticidad de los instrumentos musicales, sobre todo la guitarra.
38.-Naturaleza
muerta con botella de anís, 1909, hermetismo que no abstracto.
39.-Retrato
de Ambroise Vollard, 1910, es el primero de los retratos cubistas que hiz,
el del famoso marchante de pintores como Cézanne, Degas, Redon, Renoir,
(en 1901, le había organizado una exposición en París),
40.-Primer
plano del retrato Vollard.
41.-Naturaleza
muerta con silla de reja, 1912, De este cuadro nunca se quiso desprender
Picasso, porque supone. Se pasa de la representación de los objetos a la
introducción del objeto, mismos. Vemos una reja de silla pegada, no pintada,
una pipa, un periódico Journal en francés), una rodaja de limón.
(Rodeado de una cuerda que hace las veces de mesa).
42.-Violín,
copa pipa y tintero, 1912, El óvalo representa el equilibrio dinámico, y
simbólico, huevo, vida, universo.
43.-Violín,
1912, Vemos solo sus partes fundamentales. La cuatridimensionalidad.
44.-“Ma
Jolie”, 1912. Este cuadro es dura de entender (hermética y enigmática). Representa
a su nuevo amor, a Eva Gouel, por entonces compañera del pintor Markus. A
Picasso le llamaba así: “Hermosa mía”. Si no es por las letras no se puede
descubrir a Eva.
44a.-Guitarra,
1913, son experimentos compositivos, técnica, “papel pegado”. Siluetas que
aluden al objeto representado. Periódicos con alusiones a guerras,
manifestaciones.
45.-Mujer
en camisa sentada, 1913, aquí se conjuga los colores del cubismo analítico
y la estructura del cubismo sintético. (Vemos a la mujer por los senos desnudos,
el cabello, el sillón por los flecos de abajo, el periódico).
46.-“Ma
Joie”, (collage), 1914. Recordemos que “MA Joie” es Eva. Ha pasado dos años
desde el anterior cuadro cubista analítico. (Eva falleció en 1915 de un
cáncer). (vemos una guitarra, una pipa, unos dado, un naipe.
47.-Retrato
de muchacha, 1914, Vacaciones en Avión. Es un cubismo rococó. Imita al
papel pintado. No es un collage, ni papeles pegados. Cambio brusco de color,
puede ser su esta verde.
48.-Naturaleza
muerta verde, 1914, demostración de posibilidades del cubismo.
49.-Guitarra,
1914,” Ma Jolie”.
50.-El
fumador, 1914, compuesto con papel de revestir paredes.
51.-Arlequín,
1915, compuesto con piezas planas como un puzzler
52.-Guitarra,
1916, cubismo ideograma, hemos de pensar en la idea de guitarra.
53.-Retro
de Olga Koklova, 1917, un realismo académico, y vuele a lo que se llama,
“volver al orden”.
54.-Campesinos
durmiendo, 1919, sensuales, felices, sensualismo romano.
55.-El
velador (mesita redonda de un solo pie), 1919, Cubismo, planos, otra forma
de cubismo.
56.-Los
tres músicos, 1921, ideograma de visión múltiple, estamos más legos de la
realidad, y vemos los objetos a través de la idea instrumentos, notas
musicales…
57.-La
carrera (dos mujeres), 1922 (Antibes), cuadro que sirvió para realzar el
telón de la obra El Tren Azul, de Jean Cocteau, esta
gigantescas figura abrumó al público. Está bajo al influencia de Olga, y nos
alerta contra la mujeres dominantes, Olga lo tenía atormentado bajo continua
quejas.
58.-Bodegón
de Dinard (1922), se llama a sí porque lo pintó en las payas de Dinard
(Bretaña) donde iba a veranea con Olga y su hijo Pablo. Abstracción lineal, el
mar le hace romper la perfección.
59.-Toro
de líneas dinámicas. Interpretación de Real de León.
60.-Los
amantes,1923, vemos que en esta época con Olga vuelve al realismo. Vemos la
gracia y el saber del pintor.
61.-Las
flautas de Pan, 1923, Es la flauta del dios Pan, pero no es el dios Pan,
hijo de Hermes y de la ninfa Díope, cuerpo de macho era un macho cabrío y
cabeza de hombre.
62.-Retrato
de Paul vestido de Arlequin, 1924, su hijo (14-01-21), (le pintó varios).
Hay parte sin pintar “reservas” decía Cézanne. Estos espacios sin pintar los
dejaba a propósito, y cuando algún crítico preguntaba, él decía es que la
imprimación también ha dado por su propia mano, es decir que el espacio
sin pintar entra dentro del cuadro, como otro color X, que el tiempo
seguramente cambiará.
63.-Naturaleza
muerta, 1924, Grande manchas planas, monocromáticas.
64.-Los
tres bailarines, 1925, esta obra nos recuerda a Las señoritas de
Avignón. Pintura realizada con áreas planas, el impacto visual que recibe
es espectador se debe a su luminosidad. Este cuadro lo guardó pIcasso has ate
le final de sus días.
65.-.-
Estudio de dibujos de 1926y formas experimentales. Picasso nunca se olvidó del
dibujo. Violenta elasticidad de la formas. Estas investigaciones quedaron si
continuidad.
66.-En
la playa de Dinard, 1928), Estilo relampagueante o estilo Dinard. (Lo que
vemos son los colores de las bañadores de la época, muchos completos y a rayas.
67.-El
taller, 1928, Esto es un ideograma infantil, arte lineal, minimalismo,
vemos el taller del pintor, cuadro amarillo, la mesa roja, frutero, una
figura. Picasso nos aconseja que partamos desde la purificación ingenua e
infantil.
68.-La
crucifixión, 1930, se dice que fracasó en el símbolo religioso por el
desconcierto que representa, parece de burla, pero es la originalidad del autor
lo que hay que ver. vemos a un Cristo crucificado, una figura que sube por una
escalera, una mujer que llora, María Magdalena, una piedra que le cae, un
romano con lanza. Unos soldados que se juega la túnica a los dados. Una
figura a la derecha nos parece una figura rockera con gafas de sol, es
como una anticipación a Jesucristo “superestar”.
69.-Mujer
sentada al borde el mar, 1930, toma un aire de la escultura en hierro de su
maestro Julio González 1876-1942). Vemos que Picasso investiga en el
surrealismo y en la forja del hierro, que eso es otro tema. (Influencia del
escultor Gargallo)
70.-Mujer
sentada, 1930, arte lineal, simplificación, hay que mirarlo con la
ingenuidad el niño que empieza a dibujar, Picasso dijo me ha costado años
pintar como un niño.
70a.-El
sillón rojo, 1931, esto se llama “expresionismo lineal”. Líneas para acotar
las mancha de color. María Thérese, la había conocido en 1927.
71.-Mujer
ante el espejo, 1932, estilo vidriera
72.-Minotauro
tirando con carro, de los años treinta. La primera fue para la portada de
una revista que se llamaba Minotaure. (Hay que tomar al minotauro cono
una representación del propio Picasso.
72ª.-Minotauros.
La Torera muerta,1933, Aguafuerte, son los antecedentes de el Guernica,
que ya vimos en mi conferencia sobre el Guernica, donde dije que el Guernica
nada tenía que ver con el bombardeo de la ciudad vizcaína de Guernika.
74.-Mujer
con sombrero rojo, 1934, pintura en lo que se llama “estar la límite de la
figuración”, y es antecedente de “expresionismo abstracto. Este cuadro
representa el a María Térese Walter. Con la que tuvo a su hija Maya en 1935.
75.-La
musa, 1935, Es la etapa de un expresionismo feroz, esto nos fulmina. Lo que
su pone un camino hacia el expresionismo abstracto o arte gestual (el
gesto del trazo).
76.-Retrato
de María Teresa, 1937, en pieza pintar en un mismo plano perfil y de frente
77.-Mujer
sentada en la playa, 1937, empieza con la cabezas lobuladas. Esto es
surrealismo.
78.-Retrato
de Dora Maar (1937), esta nueva amante fue la que hizo las fotos del
proceso de creación Guernica. Aunque a de origen Yugoslavo, había estado varios
años en Argentina. (se llamaba Teodora Marckovich). Dora Maar con gato se
subastó por 75 millones de $. Estilo Simultaneismo cinemático. (En la
cabeza tiene varias mujeres a la vez).
79.-Mujer
llorando, dibujo
80.-Mujer
llorando.
81.-Mujer
llorando, 1937, pasa de la liberación del trazo al gesto.
82.-El
Guernica, 1937, donde aparecerá la mujer llorando con niño en brazos. Se
pintó este mural para la Exposición Internacional de París, por encargo de la
II República. Sobre este cuadro tengo una conferencia, donde lo explico.
82ª.-Su
hija Maya con tres años, rubia como su madre hija de María Therese
83.-Mujer
sentada, 1938.
84.-Mujer
sentada, 1938, vemos sus senos de una forma muy original, nunca vista.
85.-Mujer
con sombrero, 1941, simultaneismo cinemático, futurismo.
86.-Naturaleza
muerta con cráneo de buey, 1942, el horro de la II Guerra Mundial.
En 1945, vendió una naturaleza muerta y le compró una casa a Dora Maar en
Ménerber, Costa Azul. En esto años se instala en Vallauris, deja la
pintura y se dedica a la cerámicas, artesanía (arte con repetición), a
hacer botijos. Los marchantes estaba que trinaban, había dejado de pintar
en la gloria de su fama.
86ª.-La
pastoral, 1946, pintado en Antibes, tema bucólico mitológico, vemos el mar
azul, donde la pastora desnuda, está en el centro, pintados de un trazo como
dibujos infantiles pero armónicos y anecdóticos.
87.-Dibujo
de Francoise Gilot, 1946, (con la que tuvo dos hijos Caludie y Paloma).
Se instala en Antibes en al Costa Azul, son de los años más felices de su vida.
88.-Las
señoritas junto al Sena,1950, (Coubert). Temas revisión histórica de
cuadros de pintores famosos en los Museos Europeos.
89.-El
cuadro de Gustave Coubert (18171-1877), pintor francés del romanticismo.
90.-Paisaje
mediterráneo, (1952), La esclavitud el éxito.
91.-La
guerra y la Paz, 1952. La guerra está inspirada en el asedio a Troya por
los griegos, Héctor arrastrado por el carro de Aquiles. Enorme mural en dos
piezas, para una capilla laica del siglo XII. En el municipio de Vallauris.
Aquie inicia su esta de cerámica hizo más de 2000 piezas.
92.-La
paz, 1952, (hizo cerca de 300 diseños)
93.-Mujeres
de Argel, 1955), interpretación de Delacruax. En el 56 de instala en “La
Californie” con Jaqueline Roque que le preservará del exterior, queda como
recluido.
94.-La
Meninas (1957), 44 recreaciones. Las Menina es de 1656. Años más tarde
Manolo Valdés tendrá la misma idea e interpretará a otros pintores.
95.-Las
Meninas (1957), es tal el respeto que siente por Velázquez.
96.-La
Infanta Margarita Teresa había nacido en 1651. Hija de Fepile IV y de marina de
Austria. Estas serie las donará Museo Picasso de Barcelona en el Palacio
Aguilar en 1968.
97.-
La caída de Ícaro (llamado años por Georges Salles), enero 1958, Panel para
el edificio de la Unesco, (300 m cuadrados, compuesto por 40 paneles, más
simple no puede ser, este encargo le agobiaba, tenía 78 años, ese mismo años
matrimonio con Jaquelín Roque. Un astronauta mira a dos bañistas. La figura
negra de mano y podría ser Ícaro en el golpe contra la tierra. Volvió a los
ideogramas infantiles. La crítica fue benevolente con él, considerando que era
autor de El Guernica.
98.-
26 Aguatintas para “La tauromaquia de Pepe-Hillo. Un magisterio de manchas,
frescura, música y alegría.
99.- Hombre
y mujer, 1967, desnudos, totalmente expresionista.
100.-La
Suit 347, que es completamente erótica. 1968
101.-Autorretrato,
30-01-72, lápices de colores, espera la muerte, murió el 8 de abril 1973.
Bibliografía Consultada
Galería obra de Picasso
Bonita galería de pinturas de Pablo Picasso
Interesante biografía de Pablo Picasso
Biografía de Pablo Picasso en fechas
El Guernica - Pablo Ruiz Picasso
El arte de Pablo Ruiz Picasso
Pablo Picasso en Wikipedia
Bonita galería de pinturas de Pablo Picasso
Interesante biografía de Pablo Picasso
Biografía de Pablo Picasso en fechas
El Guernica - Pablo Ruiz Picasso
El arte de Pablo Ruiz Picasso
Pablo Picasso en Wikipedia
Biografía
cronológica: http://www.museupicasso.bcn.es/cast/museo/cont_pablo.htm
http://www.cult.gva.es/mbav/data/es06087.htm (Muñoz Degrain)
1) En Málaga se quemó el palacio arzobispal
del siglo XV, los colegios de los Maristas, los Agustinos, la iglesia de
Perchel mandada construir por los Reyes Católicos, la parroquia de Santo
Domingo, el templo de San Felipe Neri, la iglesia parroquial de San Juan, los
conventos de las Mercedarias y de San Angel, las Iglesias de la Merced, San
Lázaro, las parroquias de Puerto de la Torre, Churriana, Comares, Torremolinos,
y El palo, hasta un total de 48 edificios religiosos incendiados o asaltados.
En la parroquia de San Pablo y la iglesia de los capuchinos se profanaron las
criptas y la chusma paseo, en lo alto de un palo, la calavera de un antiguo
párroco.
Dada
en Alicante, 28 de enero 2008. Ámbito Cultural de El Corte Inglés
Recuerdos de Françoise Gilot.
"Soy la única mujer que
dejó a Picasso, la única que no se sacrificó al monstruo sagrado -declara
Françoise Gilot, con una sonrisa desenfadada y desafiante-. Soy la única que
aún está viva para contarlo. Después de todo, mire lo que les ocurrió a las
otras -continúa, con sus cejas circunflejas enarcadas-. Tanto Marie-Thérèse
como Jacqueline se suicidaron [la primera se ahorcó; la segunda se pegó un
tiro], Olga se volvió histérica y casi loca. Dora Maar enloqueció."
Françoise Gilot, la esbelta
belleza que a los 24 años Picasso inmortalizó como La Femme-Fleur ,
tiene ahora casi 90. Retrepada en una silla de salón Luis XV, en su
departamento neoyorquino lleno de obras de arte, su diminuta figura irradia
fuerza. Mientras habla, con un seductor acento francés, sus manos -de uñas
pintadas de un rosa brillante- gesticulan con elegancia. Gilot sigue siendo la
mujer enérgica, de inteligencia aguda y espíritu independiente que compartió
una década apasionada con Picasso, desde 1943
hasta 1953.
Cuando se conocieron, ella tenía
21 años y era una novata estudiante de derecho, artista y escritora.
Picasso tenía 61 y era el ardiente español celebrado como el genio modernista
que reinaba en calidad del artista que más vendía en el mundo. Gilot le dio dos
hijos notables: Claude y Paloma Picasso.
"Pablo era una persona maravillosa para estar con él? era como
fuegos de artificio -recuerda Gilot-. Asombrosamente creativo, tan inteligente
y seductor? Si estaba de humor para fascinar, era capaz de hechizar hasta a las
piedras. Pero también era muy cruel, sádico y despiadado con los demás y
consigo mismo. Todo debía ser como él decía. Una estaba allí a disposición de
él: él no estaba a disposición de nadie. Pablo creía que era Dios, pero no era
Dios? ¡y eso lo irritaba! Fue el amor más grande de mi vida, pero había que
tomar medidas para protegerse. Yo lo hice: me fui antes de terminar destruida.
Las otras no lo hicieron, se aferraron al poderoso minotauro y pagaron un
precio muy alto."
Cuando se marchó con sus hijos, en 1953, Picasso le advirtió:
"Nadie deja a un hombre como yo". Gilot y sus hijos también pagarían
un precio muy alto. En 1964, Gilot publicó La vida con Picasso , un estudio de
aguda percepción sobre cómo este artista perpetuamente inventivo metamorfoseaba
las ideas en obras de arte, y sobre su volcánica energía, su espíritu travieso
y su lado oscuro, siempre al acecho. Gilot también describió a Picasso como un
"Barba Azul" y habló de sus constantes enredos con su sucesión de
esposas/amantes/musas/modelos. El libro enfureció tanto al reservado Picasso
que para castigar a Gilot cortó todo contacto con ella, Claude y Paloma, y se
negó a verlos o hablarles hasta que murió, a los 91 años, en 1973.
Durante varios días, Gilot habló conmigo con sorprendente candor sobre
Picasso y sobre los demás integrantes de "la tribu Picasso", sus
otras mujeres e hijos. "Le estoy contando cosas que nunca antes dije
abiertamente, pero ahora sólo me queda tiempo para la verdad", me
advirtió. Sin embargo, hizo falta todo un proceso para llegar a ese punto. El
disparador fue una invitación a escribir sobre una exhibición importante, Picasso:
Masterpieces from the Musée National Picasso , que viene a la Art
Gallery de Nuevo Gales del Sur en el mes de noviembre. Si había alguien a quien
yo quería entrevistar, era a Gilot. ¡Imposible!, me dijeron.
Así que rastreé a John Richardson, ahora dedicado a compilar el cuarto
volumen de su magistral biografía de Picasso, y él fue quien me sugirió que le
escribiera a Gilot. Como mi carta no recibió respuesta, me arriesgué a llamarla
por teléfono. Ella me informó en tono altivo que se niega a todos los pedidos
de entrevistas: "Es un desperdicio de mi precioso tiempo. Picasso fue una
parte importante de mi pasado, pero yo no vivo en el pasado. Tengo la mente
puesta en mi propia obra y pinto todos los días", replicó. Cuando ella
estaba a punto de colgar, le mencioné que recordaba que había hablado en el
Festival de la Semana de Escritores de Adelaida, en 1984. "Ah, sí? me
gustó Australia. Además la pintura aborigen de ustedes me resultó tan
interesante, porque es como un encuentro, de origen tan antiguo pero muchas
obras se ven tan contemporáneas." Esto entreabrió una puerta para la
conversación que, sorprendentemente, duró toda la hora siguiente, y luego vino
la concesión: podría aceptar una entrevista si le enviaba por fax una lista de
nuevas preguntas.
"Me niego a hablar de cualquier cosa que haya escrito o dicho
antes: eso es una pérdida de mi tiempo. A mi edad, puedo mostrarme displicente
con esa clase de cosas", advirtió. Le dije que la entendía y que podía ser
directa con los australianos. "Pero soy francesa, y también soy
directa", respondió, riéndose. Cuando le mandé las preguntas por fax, me
sentía como si estuviera rindiendo un examen. A la una y media de la madrugada
sonó mi teléfono: "Soy Françoise, okay, puede verme en Nueva York, durante
dos horas. Pero nada de fotógrafos".
No sé bien si el portero anunciará "Madame dice oui "
o "non" cuando llego al gracioso y antiguo edificio
de departamentos donde vive Gilot, cerca de Central Park. Es oui (alivio)
y un amigable pero cauto bonjour a las diez de la mañana, cuando
ella abre la puerta y me guía a través de sus grandes habitaciones de techo
alto, revestidas de libros y en general, de sus propias y coloridas pinturas
abstractas, y una obra favorita de Georges Braque. Ningún Picasso.
"Sólo tuve un único Picasso, La Femme-Fleur , pero lo vendí hace
años, porque sentí que me traía mala suerte -comenta Gilot sin que se lo
pregunte-. Nunca acepté más pinturas, porque Picasso hubiera dicho: ?¡Ah, ya
ves, eres igual que todas las otras!'. Así que no acepté nada, seguí siendo
independiente. Además, sabía que si una le aceptaba cosas a Picasso, quedaba en
deuda con él y había que pagarla de otra manera. Él quería que yo fuera sumisa,
como las otras mujeres, pero nunca fui sumisa."
Educada para ser abogada, una confiada hija única de una familia de la
alta burguesía, Gilot le aclaró a Picasso que no quería que la pintara.
"No quería hacerme famosa como ?el período Gilot' -dice- después de los
períodos Fernande/Eva/Olga/Marie-Thérèse/Dora Maar. Sabía que la manera de
Picasso de eliminar una mujer tras otra era pintar sus retratos", agrega con
una risa musical. De hecho, Picasso pintaba retratos despiadados cuando una
mujer perdía su favor: por ejemplo, Olga con dientes de navaja, vagina con filo
de sierra, cuerpo retorcido, mientras en el fondo se cierne una seductora
imagen de su reemplazante de 17 años, Marie-Thérèse.
"La tragedia de esas otras mujeres -explica Gilot- es que les
complacía que el famoso Picasso las pintara todo el tiempo, porque eso las
hacía sentirse importantes. Se sentían halagadas, pero estaban atrapadas y
vivían a través de él. Pero como yo también soy pintora, ¡creo que eso es una
estupidez! Como sabemos perfectamente todos los artistas, aunque Picasso estaba
pintando el retrato de una mujer, siempre se trataba de su propio autorretrato.
Todas las pinturas de Picasso son un diario de su vida."
La Femme-Fleur floreció después
de que Picasso llevó a su nueva relación amorosa a visitar a su viejo amigo
Matisse. "Le gusté a Matisse, quien anunció: ?Voy a hacer un retrato de
Françoise, su cuerpo será azul pálido y su cabello verde hoja' -recuerda
Gilot-. Cuando nos fuimos, Picasso estaba indignado. Sólo había hecho dibujos
de mí, y ahora dijo que él me pintaría primero. Mi retrato se convirtió en la
mujer-flor, con rostro azul pálido y cabello semejante a una hoja."
Muy pronto resulta claro: el exquisito dilema de Gilot es que la
enorgullece y al mismo tiempo la irrita que la definan como una de las mujeres
de Picasso. Insiste en que es una persona por derecho propio y enumera
detalladamente su larga carrera artística con justificado orgullo. Un ingenio
agudo y el sentido del humor animan su conversación; sin embargo, se irrita
fácilmente si una se mete en el sitio inadecuado, y no vacila en hacerlo saber.
Pero una vez que alguien forma parte de la leyenda de Picasso, se queda allí,
y su mente ágil parece disfrutar analizando sus años con Picasso como una
festividad histórica, y también examinando las paradojas del genio de Picasso.
"Mi relación con Picasso fue un romance de época de guerra, las
circunstancias extremas nos unieron de una manera que nunca se hubiera dado en
épocas de paz -admite con franqueza-. Era la Segunda Guerra Mundial, en el
París ocupado por los alemanes, una época de gran peligro y desastre absoluto.
Picasso era un héroe para mi generación: había pintado Guernica y
era un símbolo de resistencia contra el fascismo y el régimen de Franco.
Implicaba gran coraje de su parte quedarse en París en vez de escapar a
América. En cualquier momento podían arrestarlo, pero ésa era su manera de
decirle no a la opresión. Varios miembros de mi familia estaban en la
Resistencia, y los mataron. A mí me habían arrestado en una manifestación
estudiantil y mi existencia también era precaria. Los alemanes odiaban a los
estudiantes de derecho, así que yo había cambiado la abogacía por mi verdadera
pasión: el arte. Todos podíamos morir mañana: eso me volvió intrépida. Conocía
la reputación de Picasso con las mujeres, y sabía que irme a vivir con él podía
ser una catástrofe? pero decidí que se trataba de una catástrofe que no quería perderme."
Muy pronto ya estaba alternando con el círculo habitual de artistas y
escritores amigos de Picasso: Braque, Léger, Miró, Giacometti, Cocteau,
Colette, Gertrude Stein y Alice B. Toklas, el poeta Paul Éluard. Picasso, que
tenía una veta sádica, le pidió a Gilot que leyera las obras de marqués de
Sade, tal como se lo pedía a todas sus mujeres, pero ella se negó de plano:
"Le dije a Pablo que la crueldad del marqués de Sade estaba por todas
partes en esa guerra, y que no necesitaba leer más de eso", dice. Y
agrega, con tono hosco: "Muchas mujeres muy femeninas tienen una faceta
masoquista, así que a Picasso le resultó perfecto con las mujeres que me
precedieron?el sádico con la masoquista. Pero yo no era masoquista ni sádica?
simplemente, no jugaba ese juego".
Sonriendo una vez más, Gilot recuerda que en sus largas y animadas
conversaciones con Picasso, con frecuencia él le preguntaba: "¿Por qué
siempre me contradices?". "Le contesté: ?Debe de ser porque tenemos
un diálogo, no un monólogo. Todo el mundo te dice siempre que sí, como la corte
que rodea a un rey, así que a mí me toca decir no'. Eso le gustó. Cuando todo
el mundo te dice que sí, posiblemente te sientas poderoso, pero también te
sientes muy solo. Yo me di cuenta de que Pablo era una figura muy
solitaria."
A Gilot la asombró mucho descubrir que el magistral artista había
engañado a todos para que creyeran que su confianza en sí mismo era suprema.
Sí, Picasso sabía que en unas pocas horas en su estudio podía hacer cualquier
cosa que quisiera, dice Gilot. Pero al mismo tiempo, también padecía una
ansiedad suprema, porque quería encontrar una nueva verdad, un nuevo camino en
el arte. Como artista joven, a ella le pareció maravilloso que alguien que
había creado una obra maestra tras otra aún padeciera esa inquietud.
"Picasso siempre se sentía solo, en peligro; nadie comprendió eso -cuenta
Gilot-. Me dijo que yo tenía una clase especial de sabiduría y de equilibrio
que lo tranquilizaba, y yo creí que podía ayudarlo."
Su rutina diaria era que Picasso se despertaba tarde, alrededor de las
diez de la mañana, de talante pesimista. "Pablo solía quejarse de que la
vida era insoportable: para qué tenía que levantarse, no tenía sentido intentar
pintar nada -relata Gilot-. Yo lo convencía de que después de todo las cosas no
eran tan malas, porque seguramente hoy pintaría algo maravilloso. Venían de
visita algunos amigos, Pablo ganaba alguna discusión, recargaba sus baterías,
volvía a convertirse en rey. Finalmente, alrededor de la una de la tarde
empezaba a trabajar en su estudio, de buen humor."
Picasso trabajaba hasta las diez de la noche -siempre en silencio, sin
música, sin asistentes- y entonces paraba para cenar. Fumaba 40 cigarrillos por
día, pero nunca bebió. Podía volver a trabajar y se iba a la cama a las dos de
la mañana. Al día siguiente, repetía la misma rutina. "Era agotador
-recuerda Gilot- pero toda mi vida aumenté mi nivel de autoexigencia. Era una
jinete experta? ¡así que verdaderamente tenía buen equilibrio!"
Las dos horas que me había asignado se estiraron a tres, luego Gilot
amablemente me invitó a quedarme a almorzar. Se dirige al comedor con la
espalda tan erguida como si todavía estuviera adiestrándose en su caballo, en
el Bois de Boulogne. La mesa está tendida formalmente, con un mantel de hilo
francés y platería de época, y Anna Maria, su jovial criada, ataviada con un
uniforme azul, nos sirve un centelleante salmón ahumado, huevos y ensalada de
palta con vino blanco. Durante el almuerzo, Gilot habla, casi siempre con
empatía y amabilidad, sobre las otras mujeres de Picasso. "Es como las
siete esposas de Barba Azul, una sabe que están allí colgadas de la pared? ¡y
que finalmente también a una le ocurrirá lo mismo!"
Gilot no conoció a la primera pareja duradera de Picasso, Fernande
Olivier, la artista y modelo que vivió con él desde 1904 hasta 1912, ni tampoco
a su sucesora, Eva Gouel, quien murió de tuberculosis en 1915, pero sí conoció
a las otras. "Picasso les mentía infinitamente a todas -dice- para
mantenerlas orbitando a su alrededor, de una manera perversa y posesiva."
En 1918, Picasso se casó con la bailarina rusa Olga Khokhlova y ambos
compartieron diez años cada vez más conflictivos. Picasso pronto empezó a
aborrecer la obsesiva escalada social y la creciente neurosis de Olga, pero no
podía divorciarse dado que el divorcio era ilegal en España. Olga lo persiguió
hasta el día en que murió, presuntamente demente, en 1955. El hijo de Picasso y
Olga, Paulo, nacido en 1921, murió a los 54 años, víctima de un trágico
alcoholismo.
"Yo conocía bien a Paulo; ambos éramos de la misma edad. Era un
encantador joven que sufrió una vida muy difícil debido a sus dos padres -dice
Gilot-. Picasso nunca quiso que su hijo llegara a nada; lo menospreciaba y lo
convirtió en su chofer [Picasso no conducía]. Cuando nos mudamos al sur de
Francia, Paulo nos llevaba en auto a las corridas de toros, que Picasso
adoraba, porque para él la vida era una corrida, una sangrienta lucha con la
muerte. Se identificaba con todos los protagonistas de la plaza de toros, incluyendo
al toro."
Rebobinemos hasta 1927, cuando Picasso vio a Marie-Thérèse Walter, de 17
años, comprando un cuello de Peter Pan, y puso su mirada magnética y todo su
encanto al servicio de seducirla. "Marie-Thérèse fue la más física de las
relaciones de Pablo -cuenta cándidamente Gilot-. Las pinturas que hizo de ella
son extremadamente sensuales, líricas y suaves, en colores pálidos, oceánicos.
Siento simpatía por ella, porque era tan inocente? no muy inteligente, pasiva,
agradable y bella. Ella lo adoraba, no tenía otra cosa en su vida, y en 1935
dio a luz a la hija de ambos, Maya."
Pero el afecto de Picasso pronto se marchitó y en 1936 conoció en un
café a la fotógrafa surrealista Dora Maar, que clavaba un cuchillo entre sus
dedos, sacándose sangre. Picasso se sintió atraído por los aspectos perversos y
salvajes de Maar, dice Gilot sin tapujos, y agrega: "Ninguna de las otras
mujeres de Picasso eran muy inteligentes; provenían de familias
pequeñoburguesas y no habían tenido una buena educación. Dora era la más
inteligente; sin embargo, no entendió a Picasso y entró en juegos sádicos con
él. Tenía problemas psicológicos y para 1943 Picasso ya había decidido que
estaba completamente loca".
Dora Maar fotografió el Guernica mientras Picasso lo pintaba, y
soportó la pesada carga de la furia y el horror del artista ante la guerra y el
sufrimiento. Gran parte de esa furia se descargó en las pinturas que hizo de
ella: Mujer que llora . En La vida con Picasso , Gilot escribe que
en 1943 Picasso le aseguró que sus relaciones con Marie-Thérèse y Dora Maar
estaban concluidas, aunque seguía haciendo dos vistas semanales a Maya y a su
madre. ¿Gilot pensaba que esas visitas eran algo más que paternas?, me atrevo a
preguntarle.
Ahora Gilot admite: "Oh, claro, probablemente. Eso era parte de su
vida. Yo no lo consideraba una amenaza. Después de todo, ¿qué cambiaba si
volvía a tener relaciones sexuales con Marie-Thérèse otra vez? Era algo que
había hecho desde 1927? ¡y ya estábamos en la década de 1950! Mi relación con
Pablo era completamente diferente. No estaba celosa de Marie-Thérèse ni de Dora
Maar. Las dos aparecían en la obra de Picasso, y la mejoraban. Sabía que
Picasso era como un gran río que arrastraba en su corriente restos y
esqueletos. Necesitaba mucho sexo, ese impulso primario era parte de su
constitución". Como estamos hablando del tema, me atrevo a preguntar si
Picasso era un gran amante. "Sí, lo era, cuando quería", responde,
con una risa alegre.
Cuando estaban viviendo en el sur de Francia, recuerda Gilot, Picasso la
convenció de tener hijos diciéndole que los unirían como pareja y la
completarían como mujer. "Me preocupé porque Pablo todavía estaba
legalmente casado con Olga, pero él prometió que siempre amaría y cuidaría a
nuestros hijos", subraya. Claude y Paloma nacieron en 1947 y 1949
respectivamente.
Gilot creía que conocía mejor a Picasso que el resto de sus mujeres.
"Sabía que el artista que había pintado Guernica no era ningún angelito
-reconoce-. No se podían aplicar los mismo valores éticos a un artista muy
creativo y a una persona corriente de clase media." Picasso no podría
haber pintado como lo hizo sin experimentar altibajos extremos, en diversos
aspectos. Su conducta podía llegar a ser muy primitiva. "Pablo tenía la
cruda curiosidad de un niño que toma un reloj y lo destruye para ver lo que
tiene adentro -asegura Gilot-. Hacía lo que se le antojaba en cualquier
momento, sin pensar en las consecuencias." La conducta de Picasso se hizo
cada vez más injusta y cruel, y la preocupación de Gilot sobre los efectos que
eso tendría sobre sus hijos se profundizó.
A Gilot le resultó cada vez más difícil mantener una relación familiar
en la que, define, "Picasso era un dios, y yo y mis hijos, meros seres
humanos". Picasso se había jactado de que gozaba haciendo sufrir a las
personas que lo amaban. "Una vez le pegunté a Pablo por qué era tan malo
con Sabartés, su leal secretario, que lo veneraba. Picasso respondió: ?Sólo soy
malo con la gente que amo. Con la gente que no me importa, soy amable'. Típico
de él: lo que hacía era poner a prueba nuestro afecto. Todos los días tenía que
enzarzarse en algún combate y ganarlo. ¡Picasso era cualquier cosa menos
racional!"
Gilot piensa que las pinturas de ella que hizo Picasso durante ese
período son reveladoras. "Pablo pintó una serie de caballeros medievales
con armadura, de cinturas finas, a caballo? todos ellos son yo. Se quejaba de
que yo nunca me quitaba mi armadura. ¡Sí, porque no quería resultar muerta!
También pintó muchas langostas? también son yo, con esa coraza protectora."
Aunque había entregado completamente su vida a amar y comprender a
Picasso, a Gilot le resultó cada vez más claro que él nunca había llegado a
conocerla. Cuando Picasso la cortejaba, ella estaba tan arrobada con él que
escribió: "Había momentos en que parecía una imposibilidad física respirar
si él no estaba presente". Pero ahora anhelaba calidez humana y sabía que
jamás podría provenir de Picasso. "La idea del amor de Picasso era
principalmente física y posesiva, nada que ver con dar. Al mismo tiempo, su
lado bueno era tan inteligente que cuando una estaba con él, escuchando sus
ideas y viéndolo pintar, solía ser tan asombroso que una sentía que era testigo
de un milagro. Eso era lo que daba. Si una podía apreciarlo, eso era lo que
recibía de él."
Ninguna mujer había abandonado nunca a Picasso y él echaba chispas,
colmado de incredulidad, cuando Gilot se llevó a Claude, de 6 años, y a Paloma,
de 4, a París, a un departamento que había comprado con una herencia de su
abuela. "Yo tenía dinero y una carrera propia, una familia y un círculo de
amigos propio que me ayudarían a reconstruir mi vida", explica Gilot.
Después, Claude y Paloma pasaron cada vacación escolar con Picasso, que seguía
viviendo en el sur de Francia.
El rechazado genio de 71 años pronto eligió a una nueva mujer bien
dispuesta: la asistente de alfarería Jacqueline Roque, de 27 años, y se casó
con ella tras la muerte de Olga. Gilot habla de Jacqueline con absoluto desdén:
"Jacqueline era una mujer vacía, una estúpida pequeñoburguesa que carecía
de inteligencia, muy posesiva con Picasso. Pablo estaba feliz porque otra vez
tenía una mujer sumisa, que le decía que todo lo que él hacía era maravilloso y
que nunca lo criticaba". Y agrega, con tono desafiante: "Los mejores
años de la pintura de Pablo ya habían terminado cuando conoció a Jacqueline.
Antes, con frecuencia había pintado imágenes eróticas, pero nunca
pornográficas, y ahora empezó a poner vaginas y anos en cada pintura".
Gozando perversamente con la idea, Gilot confía: "Escuché decir que
Picasso había empezado a tener problemas con su virilidad. Conmigo aún era muy
potente, pero se estaba haciendo viejo. Aunque hubiera querido dejar a
Jacqueline, debe haberlo irritado que su cuerpo lo obligara a ser más fiel que
su mente. ¡Ja, ja!"
Gilot dice que hasta Jacqueline, "todas las mujeres y niños de la
tribu Picasso habían dejado espacio para los otros. Yo sabía que las otras
mujeres le seguían enviando a Pablo cartas de amor, y que él les contestaba. Yo
siempre había invitado a Maya a pasar las vacaciones escolares con nosotros, y
siempre alenté a Maya, Paulo, Claude y Paloma a que fueran amigos. Pero
Jacqueline quería a Picasso todo para ella".
El derrumbe llegó en 1964, con la publicación de La vida
con Picasso , de Gilot. Claude Picasso, que tiene un departamento
ultramoderno en Nueva York al lado del de su madre, con espléndidos Picasso y
Matisse, retoma la historia al día siguiente. Bajo y robusto como su padre,
Claude tiene la inconfundible mandíbula cuadrada y los profundos ojos negros de
Picasso. Todo su cuerpo delata su dolor mientras recuerda el día que vio a su
padre por última vez, en 1964, cuando era un estudiante de 16 años.
"Eran las vacaciones de Pascua. Paloma y yo tomamos el tren hacia
el sur de Francia, fuimos a la casa que nuestra madre conservaba allí y luego
llamamos a la casa de mi padre. ¿Podía venir a buscarnos el auto, como siempre?
No vino nadie. Esperamos durante días, no vino nadie. Finalmente, nos
encontramos con Pablo y Jacqueline? ella fue la que más habló. Dijo que Pablo
había sido despiadadamente herido por el libro de mi madre y que era culpa
nuestra, porque Paloma y yo tendríamos que haber impedido que lo escribiera.
Dejaron claro que mi padre había terminado con nosotros. Yo me enojé con mi
padre, pensé que se estaba comportando como un viejo tonto y débil. Paloma
estaba devastada, se sentía completamente rechazada. Llamamos, escribimos
cartas, todo inútil. Él tenía 83 años, vivía como un recluso. Cada año yo iba
al sur e intentaba verlo. Trepé los muros de su casa, para verlo, pero nunca lo
vi."
Más tarde Gilot continúa: "Picasso demandó a mi editor francés,
perdió el caso; apeló y volvió a perder. El día que se anunció el veredicto, me
llamó por teléfono. ?Ganaste, bravo, te felicito.' Típico? admiraba al ganador.
En ese juego yo había sido mejor que él, pero si hubiera perdido? ¡me habría
despreciado!"
El genio suele hacérselas pagar caro a los que lo rodean, tal como
trágicamente lo aprendieron los más próximos a Picasso. Cuando murió, su
funeral se celebró en un chteau rodeado por altos muros,
Vauvenargues, en Provenza, donde está sepultado. Jacqueline se negó a permitir
que Claude y Paloma tributaran sus últimos respetos a su padre o que asistieran
al funeral. Claude recuerda: "Nevaba, después llovió. Paloma y yo
permanecimos ante las puertas del castillo durante tres días, esperando que nos
permitieran entrar, pero Jacqueline había dado la orden de que nos dejaran
afuera". El hijo de Paulo Picasso, Pablito, tampoco pudo entrar. Se fue a
su casa y se tomó una botella de lavandina. Sufrió una desdichada muerte tres
meses más tarde. Pocos años después, incapaces de vivir sin Picasso, tanto
Jacqueline como Marie-Thérèse se suicidaron.
Picasso, que temía la muerte, no dejó testamento, y eso causó un caos
tras su deceso. Según la ley francesa de ese momento, los hijos nacidos fuera
del matrimonio no tenían derecho a la herencia. Gilot, con su fervoroso sentido
de justicia, había iniciado antes los procedimientos para que les concediera el
apellido Picasso a sus hijos. "Fui Claude Gilot hasta los 12 años, y luego
me apellidé Picasso", dice Claude.
Disfrutando en cierto sentido de la ironía, Gilot cuenta que usó lo que
ganó con su libro para ayudar a Claude y Paloma a iniciar un juicio para
convertirse en herederos legales de Picasso. "Llevó años, la ley estaba a
punto de cambiar. Pero a consecuencia de la publicidad que rodeó nuestro caso,
cambió inmediatamente y Claude, Paloma y Maya pudieron heredar de su
padre." Picasso aún vivía cuando iniciaron el juicio. "Lo enfureció
-asegura Gilot- pero había dado su palabra de que amaría y protegería a sus
hijos, y no cumplió su promesa."
Ahora, Claude está a cargo de la Administración Picasso en París, que se
ocupa de los derechos y otros asuntos legales. Es un inventario andante de la
obra de Picasso. Admite que ser el guardián de la producción del padre que lo
abandonó es una compleja situación emocional: "La vida te enseña a
perdonar y te da responsabilidades", dice con suavidad.
Traducción: Mirta Rosenberg
No hay comentarios:
Publicar un comentario